Adh art 10 renacimiento en españa

Post on 19-Jun-2015

478 views 2 download

description

presentación powerpoint, historia del arte 2 bachillerato, renacimiento en españa

Transcript of Adh art 10 renacimiento en españa

Historia del Arte

ARTEEl Renacimiento en España

1. INTRODUCCIÓN

En España no podemos hablar de Renacimiento hasta el sigloXVI.Hay que subrayar la pervivencia de la tradición medieval,debido al arraigo de las formas góticas y mudéjares y a lasituación social y religiosa,poco propicia a la apertura hacia lasideas renacentistas.La unificación religiosa,tras la conquista deGranada y la expulsión de los judíos,reforzó la influencia de laIglesia española que se convirtió en el mayor comitente deobras artísticas.Los monarcas fomentaban la creación comoinstrumento de propaganda al servicio de la monarquía.Lamayoría de la nobleza era cortesana y terrateniente y estabainfluida por los gustos de los monarcas.Solo algunas familiasnobiliarias como los Mendoza actuaron de mecenas,importando obras de Italia o patrocinando a artistas queincorporaban la nueva estética.

1. INTRODUCCIÓN

El contexto histórico del s.XVI español coincide con el final

del reinado de los Reyes Católicos,el Imperio de CarlosV y la

Monarquía de Felipe II.CarlosV reunió en sus manos los

territorios de la monarquía española,heredados de los Reyes

Católicos,junto con el patrimonio que recibió en Europa por

ser duque de Borgoña y archiduque deAustria.Durante su

reinado también se conquistó y colonizó gran parte del

territorio americano.Intereses americanos y europeos fueron

los dos polos en que se desenvuelve la política española de

esta época.Ambos aspectos tuvieron consecuencias en el arte,

como la recepción de la influencia italiana,por una parte y,por

otra,el trasvase de formas artísticas a tierras americanas.

1. INTRODUCCIÓN

Con Felipe II,cuyo reinado abarca casi toda la segunda

mitad del siglo,la monarquía hispánica se convirtió en

campeona del catolicismo.La defensa de los principios del

Concilio deTrento y de la pureza religiosa,promovidos

desde la corona,se convirtió en objetivo prioritario de la

cultura española.

2. ARQUITECTURA

Los primeros brotes de arquitectura renacentista

surgieron en España en los últimos años del reinado de

los Reyes Católicos,bajo el patronazgo de los Mendoza.

El arquitecto de esta familia e introductor del

Renacimiento en España fue LorenzoVázquez, formado

en Italia.Es autor de la Portada del Colegio de Santa

Cruz,enValladolid,en que emplea balaustres y

paramentos almohadillados.

Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, deLorenzo Vázquez

Tiene la fachada

decorada con

sillares

almohadillados,

arcos de medio

punto,

entablamento,

motivos

heráldicos y

remate en

balaustrada.

Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, deLorenzo Vázquez

Esta obra,fundación de un hombre muy

poderoso,el cardenal Mendoza (“el tercerrey de España”),hay que enmarcarla en el

conjunto de edificios que se elevan en las

ciudades universitarias:Valladolid,Alcalá deHenares y Salamanca.

En la fachada del colegio de Santa Cruz se

plasma la arquitectura del primer

renacimiento español,con una

ornamentación de claro estilo italiano.Las

formas arquitectónicas de la fachada definen

los elementos más importantes del

renacimiento español:

1. Puerta con arco semicircular.

2. Columnas y pilastras flanquean la puerta

de entrada.

3. Entablamento rematado en frontón.

4. Uso del almohadillado.

Palacio de Medinaceli en Cogolludo, deLorenzo Vázquez

Su fachada es almohadillada rematada con una cornisa,tiene dos cuerpos y diversas

ventanas flanqueadas por columnillas y rematadas con una cornisa de decoración

plateresca.La puerta de entrada es adintelada,con un frontón semicircular sobre el

que se encuentra el escudo de los marqueses de Cogolludo entre dos tallas de ángeles.

Hay una clara reminiscencia de lo gótico

2. ARQUITECTURA

A lo largo del siglo XVI se suele aludir a tres

modalidades o etapas arquitectónicas.Es una división

de carácter didáctico,ya que la caracterización no es tan

clara y,en ocasiones,las etapas se solapan.

2.1. Plateresco (1500-1530)

El término proviene del escritor Ortiz de Zúñiga (s.XVII) que

comparaba la menuda decoración arquitectónica con la labor

de los plateros.No representó un corte radical con el arte de

los Reyes Católicos sino que por el contrario las estructuras

arquitectónicas siguieron siendo góticas.Lo más característico

del Plateresco es el predominio de la decoración para la

que empleaban elementos renacentistas como pilastras,

grutescos,acantos,amorcillos,medallones,veneras,columnas

abalaustradas,etc.Seguían usando,también,algunos motivos de

la tradición gótica hispano flamenco,como los temas

heráldicos o las estatuas en hornacinas.En los primeros

tiempos la talla era fina,plana y detallista;con el paso de los

años se hizo más abultada y plástica.

2.1. Plateresco (1500-1530)

En la etapa plateresca fue muy importante la

arquitectura religiosa,pero tuvo también un auge

notable la arquitectura civil,como consecuencia de la

integración de la nobleza en el mundo urbano.Sus

palacios tienen patio porticado,torres angulares,galerías

en el piso alto y,a veces balcón de esquina.

2.1. Plateresco (1500-1530)

El principal foco del plateresco fue Salamanca. La obra

más conocida es la fachada de la Universidad,de autor

desconocido,que está concebida a modo de retablo,

delimitado por dos grandes pilastras y dividido en calles y

cuerpos.La decoración es muy variada,más detallista en

la zona inferior y más ruda en la parte alta.Otras obras

interesantes son la fachada de San Esteban,obra de

Juan de Álava,y el palacio de Monterrey. En Burgos

trabajó Diego de Siloé (Escalera dorada de la Catedral)

y enToledo Covarrubias (Escalera del hospital de

Santa Cruz).

Fachada de la Universidad de Salamanca

Fachada de la Universidad de Salamanca

Esculpida en el primer tercio del sigloXVI,se divide en tres cuerpos por

encima de dos arcadas,en el primero

aparece un medallón con los Reyes

Católicos y una inscripción en griego,

en el central se encuentra el escudo

imperial de CarlosV,y en el superior

se halla la figura del Papa con dos

cardenales;se trata de una fachada muydecorada,que recuerda a un retablo,

con calles y cuerpos,con medallones,

escudos,motivos heráldicos,remates

en crestería,decoración calada

imitando a una cresta,con elementos

ornamentales que imitan candelabros u

otros elementos constructivos,

arquitectónicos o simplementeabstractos,con grutescos,etc.

Fachada de la Universidad de Salamanca

Fachada de la Universidad de Salamanca

Fachada de la Universidad de Salamanca

Fachada de la Iglesia de San Esteban deSalamanca, de Álava

Fachada de la Iglesia de San Esteban deSalamanca, de Álava

Uno de los más bellos ejemplos

de plateresco,está concebida

como portada-retablo formando

un arco de triunfo bajo cuyabóveda de medio cañón se

despliega la abundante

decoración característica del

estilo;en su centro se representael martirio de San Esteban y por

encima un Calvario.

Fachada de la Iglesia de San Esteban deSalamanca, de Álava

Palacio de Monterrey de Salamanca, de Gilde Hontañón

Palacio de Monterrey de Salamanca, de Gilde HontañónPrototipo del palacio

con torres y decoraciónrica y suntuosa,erigido

por la gran nobleza;

consta de tres pisos con

molduras y rematado

por una típica galería de

crestería y arcadas

renacentistas con

medallones en las

enjutas;los balcones y

ventanas tienen

ornamentación

plateresca;en las

esquinas leones y

animales fantásticos

sostienen escudos de

armas.

Escalera Dorada de Diego de SiloéEsculpida con una gran riqueza iconográfica,

motivos vegetales,animales fantásticos,

esfinges,bichas y otros animales que se

distribuyen a lo largo de los muros y arcos

de la escalera;destaca también por su

clasicismo y el aprovechamiento de tan

escaso espacio.

Escalera Dorada de Diego de Siloé

abovedadasEnmarcadas con

dintel

(arcos de triunfo)

Tramo inicial con

Peldaños convexos

Barandilla congrutescos

Y medallones conbustos.

Bicromía

Bifurcaciónen

Tramos

tangenciales

Equilibrio,

proporción

simetría

Entre transepto ypuerta exterior

Hornacinas

Escalera Dorada de Diego de Siloé

Supera el desnivel

Fachada Hospital de Santa Cruz en Toledo,autor desconocido

Escalera del Hospital de Santa Cruz, deCovarrubias

Escalera del Hospital de Santa Cruz, deCovarrubias

Es de tres tramos,cubierta con artesonado y

revestida con compleja ornamentación,con

grutescos,heráldica,entre otros elementos.

Fachada del Ayuntamiento de Sevilla, deDiego de Riaño

En conclusión, ¿qué es el plateresco?

Básicamente lo plateresco es el uso incontenible de los

elementos decorativos,que llegan a cubrir por entero las

superficies,creando una imagen como de bordado.

En conclusión, ¿qué es el plateresco?

Destacan los siguientes elementos decorativos:

Columnas abalaustradas,medallones clásicos,

emblemas heráldicos,figuras humanas entrelazadas

con animales y tallos formando figuras fantásticas

(grutescos).

Es frecuente que los paramentos exteriores de los muros

estén almohadillados.

Se emplea el arco de medio punto,aunque con frecuencia se

recurre al arco carpanel de tradición gótica.

En conclusión, ¿qué es el plateresco?

Destacan los siguientes elementos decorativos:

Las cubiertas de los edificios siguen siendo Bóvedas de

crucería,pero las naves se decoran con rosetas clásicas,

florones o medallones.También se emplean bóvedas de cañón

con casetones.

Los edificios se rematan,con frecuencia,con cresterías y

candelabros que equivalen,con motivos italianos,a las siluetas

erizadas y caladas de los edificios góticos.

En general las proporciones no son clásicas y algunos

elementos arquitectónicos se emplean con mucha libertad,

buscando más el efecto decorativo.

2.2. Purismo (1530-1560)

En esta etapa se impone la austeridad y la claridad de las

formas arquitectónicas.La arquitectura se liberó de los

elementos góticos sustituidos por la bóveda de cañón,la

cúpula,el arco de medio punto y los órdenes clásicos.La

decoración se limita a algunas partes del edificio en torno

a los vanos y la portada.En los ejemplos más antiguos aún

encontramos elementos decorativos platerescos como

ocurre en la fachada de la universidad de Alcalá de

Henares,obra de Gil de Hontañón.

Fachada de la Universidad de Alcalá deHenares, de Gil de Hontañón

Fachada de la Universidad de Alcalá deHenares, de Gil de HontañónDe tres cuerpos

con gran número de

elementos

decorativos,frontón

con las armas

imperiales y galería

tradicionalmente

española;sus arcos

de medio punto,lascolumnas corintias

adosadas y los

frontones

semicirculares en

los vanos suponen

una evolución hacia

normas de más

claridad y

clasicismo.

2.2. Purismo (1530-1560)

El primer arquitecto propiamente purista fueAlonso de

Covarrubias,quien trabajó para el emperador CarlosV,en

Toledo,en la puerta de Bisagra y en el Alcázar un

edificio que influyó notablemente en la posterior

arquitectura palaciega y en El Escorial.Tiene planta

cuadrada,con un patio monumental y cuatro torres

angulares,señaladas en planta y culminadas con chapiteles.

Puerta de Bisagra de Toledo, de Covarrubias

Puerta de acceso

a la ciudad de

Toledo en la

muralla,con la

entrada está

flanqueada pordos torres y la

decoración,a

base de

frontones y

sillares

almohadillados,

está presidida

por un gran

escudo heráldico

del emperador.

Patio del Hospital de la Santa Cruz deToledo, de Covarrubias

Patio del Hospital de la Santa Cruz deToledo, de Covarrubias

Edificio en el que

intervienen desde

finales del siglo XV

varios maestros

isabelinos y

platerescos,pero

Covarrubias

impondrá una

mayor

monumentalidad y

sobriedad

decorativa,sobre

todo en sus

arquerías y

escaleras,típicas

renacentistas.

Alcázar de Toledo, de Covarrubias

Alcázar de Toledo, de Covarrubias

Fachada del Alcázar de Toledo, deCovarrubias

Fachada del Alcázar de Toledo, deCovarrubias

Edificio de fuerte geometrismo,con planta

cuadrada en torno a un patio central también

cuadrado con torres angulares;la fachada

muestra gran horizontalidad,con tres cuerpos,

que rematan en balaustrada;entre elementos

típicamente renacentistas,citamos los frontones

de las ventanas,los arcos de medio punto,los

sillares almohadillados,y la decoración con

escudos;el patio con columnas y arcos de medio

punto.

2.2. Purismo (1530-1560)

En Granada destacaron Machuca y Siloé.Pedro Machuca,

influido por Bramante,fue autor del palacio de CarlosV

en laAlhambra,la obra más italiana del Renacimiento

español y,por ello,la más estrictamente purista.Llama la

atención,en un edificio que tiene planta cuadrangular y

masa prismática,el patio circular, que servía para

espectáculos;podemos considerar que es una

contradicción propia del Manierismo.El patio,con doble

altura de columnas toscanas y jónicas superpuestas,

destaca por la sobriedad arquitectónica.En la fachada, más

decorada,emplea el almohadillado.

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

Palacio de Carlos V en Granada, de PedroMachuca

La fachada tiene dos

cuerpos,el inferior de

sillería almohadillada con

ventanas cuadradas y

circulares y el superior con

columnas adosadas y vanos

adintelados,todo el

conjunto remata en una

enorme cornisa;se utiliza lasuperposición de órdenes,

tanto en el patio como en

el exterior,toscano en el

cuerpo inferior y jónico en

el superior.

2.2. Purismo (1530-1560)

Diego de Siloé se encargó de las obras de la catedral de

Granada.Las había comenzado Enrique Egas en el solar

de la antigua mezquita mayor,con una planta gótica de

cinco naves y doble girola,que Siloé adaptó al estilo

renacentista.Para ello modificó la cabecera disponiendo

en la capilla mayor una cúpula sobre tambor,a modo de

rotonda,a la que se accede mediante arco de triunfo.

Mantuvo las naves previstas pero transformó los pilares

adosándoles columnas clásicas,con su correspondiente

entablamento,y aumentando la altura con otro tramo de

pilar superpuesto en que se apoyan los arcos de medio

punto.

Catedral de Granada, de Diego de Siloé

Catedral de Granada, de Diego de Siloé

Comenzada por Enrique Egas en estilo gótico,Siloé

tuvo que adaptarse al plano primitivo y buscar un

sistema moderno que se adaptara a sus elevadas

proporciones,una vez desechados los elementos

constructivos góticos,convirtiéndola finalmente en unode los edificios más destacados del estilo renacentista

español;destaca la organización de su cabecera,como

un enorme espacio central cubierto con una gran

cúpula,al modo de los edificios funerarios de la época

romana;en el sistema de alzados se pueden observar

referencias al arte de Filippo Brunelleschi con unos

grandes pilares sobre cuyos frentes se apoyan medias

columnas corintias,duplicando la altura de las naves

con un segundo cuerpo de soportes sobre el

entablamento del primero;sobresale también la

portada del Perdón,concebida a modo de un gran arco

de triunfo.

Catedral de Granada, de Diego de Siloé

Catedral de Granada, de Diego de Siloé

Catedral de Málaga, de Diego de Siloé

Catedral de Málaga, de Diego de Siloé

Catedral de Málaga, de Diego de Siloé

2.2. Purismo (1530-1560)

Es también importante Andrés deVandelvira

(Catedral de Jaén).

Catedral de Jaén, de Vandelvira

Catedral de Jaén, de Vandelvira

Catedral de Jaén, de Vandelvira

San Salvador de Úbeda, de Vandelvira

San Salvador de Úbeda, de Vandelvira

Capilla funeraria que comenzó a construirse

bajo la dirección de Diego Siloé, sustituido

cuatro años más tarde porVandelvira,que

incorporó las portadas laterales y la sacristía,

Esteban Jamete desarrolló la fachada principal

del templo,con un mensaje escultórico alusivo ala muerte,la gloria familiar, al honor y a Cristo

Salvador.

Palacio de las Cadenas de Úbeda, deVandelvira

Muestra de la

arquitectura civil

del renacimientoandaluz de gran

clasicismo y

originalidad;

destaca su

fachada,con

elementos

clásicos,como los

frontones,y

animada con

claraboyas

elípticas y

cariátides en el

piso superior.

En conclusión, ¿qué es el purismo?

Esta corriente está mucho más atenta a las pautasconstructivas que caracterizan la arquitectura italiana dela época.

Lo espacial y lo constructivo prevalecerán sobre lo

decorativo.

Esta corriente es,en muchos casos,simultánea al

Plateresco.Esto se ilustra con el hecho de que losmismos arquitectos realizan obras que siguen las pautasde ambos estilos.

Se imponen la columna clásica,los entablamentos y las

cúpulas.

La decoración se reduce a los elementos arquitectónicos.

2.3. Herreriano (1560-1600)

La arquitectura herreriana está ligada cronológicamente al

reinado de Felipe II,y estilísticamente a la personalidad de

Juan de Herrera.Se caracteriza por:

La simplicidad geométrica,que se manifiesta en los

volúmenes cúbicos,en la regularidad y monumentalidad de las

formas,en la sencillez arquitectónica,en las ventanas

adinteladas seriadas,las cubiertas de pizarra con buhardillas,los

chapiteles en las torres...

La sobriedad decorativa es absoluta con los paramentos

lisos y los vanos enmarcados por molduras planas.Únicamente

hay columnas de orden gigante y frontones en las fachadas,

bolas y pirámides sobre las cornisas y algunas estatuas.

2.3. Herreriano (1560-1600)

El edificio arquetípico es el monasterio de San Lorenzo

de El Escorial,mandado construir por Felipe II para que

sirviera de panteón y residencia reales,además de templo,

monasterio y centro de estudios (biblioteca).

Conmemora el triunfo de las tropas españolas en San

Quintín,el día de san Lorenzo,por lo que su forma

recuerda una parrilla,el atributo del santo.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,de Juan de Herrera

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial(planta), de Juan de Herrera

2.3. Herreriano (1560-1600)

Para el diseño del edificio,Felipe II buscó un arquitecto

prestigioso.Juan Bautista deToledo había trabajado junto

a Miguel Ángel en San Pedro.Concibió el proyecto como

un gigantesco edificio rectangular provisto de doce torres

(de la que sólo se harán seis),en el que destacaba

visualmente la iglesia sobre el resto.Las obras dieron

comienzo bajo su dirección en 1563.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,de Juan de Herrera

2.3. Herreriano (1560-1600)

Cuatro años después murió Juan Bautista deToledo y Juan

de Herrera se hizo cargo de la dirección de las obras

hasta la conclusión del edificio.Simplificó el juego de

volúmenes y elevó el exterior del edificio al doble de la

altura prevista,por lo que la iglesia resalta mucho menos.

2.3. Herreriano (1560-1600)

La planta forma un gran cuadrilátero de 200 x 160 m,

con un eje central de simetría compuesto por el patio de

los Reyes,la iglesia y el palacio real (construido en

torno a la cabecera de la iglesia sobresaliendo del

rectángulo).A ambos lados,el edificio se organiza

alrededor de patios,de los que el más interesante es el

de los Evangelistas,en el área monástica.El rigor

geométrico de la planta queda de manifiesto,por ejemplo,

en que el perímetro puede inscribirse en una

circunferencia,y en que desde los extremos de la fachada

principal hasta el altar mayor puede trazarse un triángulo

equilátero.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial(planta), de Juan de Herrera

El monasterio construido entre

1563-1584 tiene una planta

rectangular y con cierto

simbolismo de parrilla,donde fue

martirizado San Lorenzo.La parte

central está rodeada por los

espacios destinados a convento,el

palacio y por la iglesia;en torno a

ésta se levantan varios patios que

presentan una disposición en

forma de cruz como los antiguos

hospitales góticos,delante de la

iglesia se encuentra el amplio patio

de los Reyes.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial(planta), de Juan de Herrera

Palacio de los

Borbones

Colegio

BibliotecaPatio de los

Evangelistas

Felipe II

Patio de los

reyes

Panteón Salón del

trono

Habitaciones

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,Patio de los Reyes

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,Patio de los Evangelistas

El patio de forma cuadrada,está

rodeado por dos órdenes de

arquerías de medio punto,

separadas entre sí por

columnas dóricas en el piso

inferior y jónicas en el superior.

Todo ello rematado por una

balaustrada de piedra

fragmentada por unos tramos

lisos y rematados por bolas de

granito.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,Patio de los Evangelistas

En el centro del cuadrado,se sitúa un

templete,inspirado en San Pietro in Montorio.

Como él,tiene planta circular y está dividido

en dos pisos por una balaustrada de piedra.En

la parte inferior se abren 4 puertas

enmarcadas por columnas dóricas alternadas

por superficies cóncavas horadadas por unas

hornacinas en las cuales aparecen las figuras

de los 4 evangelistas que dan nombre al patio.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,interior de la iglesia

El altar mayor está situado en alto sobre el

panteón real,quedando casi a igual altura que

el coro situado a los pies del templo.Todo la

arquitectura de la iglesia es austera.

Los aposentos reales del palacio se inspiran en

los de CarlosV enYuste,con una disposición

que permite ver el altar mayor de la iglesia

desde el dormitorio del rey.

2.3. Herreriano (1560-1600)

El exterior se caracteriza por la apariencia tectónica y

horizontal.La sensación de pesadez y de masa se deriva

de la enorme amplitud de la construcción,que se ve

reforzada por las líneas horizontales de los cuatro pisos

de ventanas,las cornisas y las buhardillas.De esta mole

maciza sobresalen las torres angulares con sus chapiteles

de pizarra,la cúpula y las torres del templo.En la fachada,

la doble altura de columnas de orden gigante compensa

un poco la horizontalidad del conjunto.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,fachada sur

Predominio de las líneas rectas horizontales resaltadas por:4 hileras de ventanas en las

cuatro fachadas;cornisas y ventanas de las buhardillas.Sólo se ve aliviado por 4 torres

en cada uno de los ángulos y las torres y la cúpula de la iglesia.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,fachada sur

Renuncia a toda

decoración:sólo

repetición manierista de

las ventanas enmarcadas

por molduras planas y los

remates de esferas.Muroslisos sólo interrumpidos

en la fachada principal por

3 frontones que

sobresalen del tejado y

cuya misión es realzar 3puertas de los 3,el más

importante es el que

remata la portada

principal enmarcada con 4

colosales columnas que se

reducen a 2 por encima

del tejado.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,fachada meridional

La decoración

ha quedado

reducida a una

estudiada

combinación

de elementos

constructivos,

muros-vanos y

algunas formas

como las

pirámides que

cubren las

torres y las

bolas degranito.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,fachada principal

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,fachada principal

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,portada principal

2.3. Herreriano (1560-1600)

Son numerosos los rasgos manieristas.Por citar

algunos podemos aludir a la fachada principal que

recuerda la de una iglesia pero que en realidad da acceso

al patio de los Reyes,donde hay otra fachada; también

podemos considerar manierista que en esta segunda

fachada,la de la iglesia,las torres laterales surjan de las

crujías del patio;el templete del patio de los Evangelistas

es,asimismo,una versión manierista delTemplete de San

Pietro in Montorio.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,Patio de los Reyes

2.3. Herreriano (1560-1600)

Otra obra herreriana es la inacabada catedral de

Valladolid.

Catedral de Valladolid, de Juan de Herrera

3. ESCULTURA RENACENTISTAESPAÑOLA

3.1. Características generales

Las intensas relaciones políticas con Italia y la existencia

de dominios españoles en tierras italianas,favorecieron la

llegada de la influencia renacentista a la escultura

española.

3.1. Características generales

En lo que se refiere a losmateriales,apenas hay

escultura en bronce.Los sepulcros se hacen de mármol.

El material más utilizado y característico es,con

diferencia,lamadera tallada y policromada. Para

policromarla empleaban el estofado,consistente en

pintar (encarnar) al óleo las partes desnudas y dorar las

vestiduras con pan de oro.Posteriormente,sobre la

superficie dorada se aplica color al óleo y,por último,con

un punzón,se levanta parte de la pintura formando

labores decorativas que imitan brocados.A veces estas

labores se pintaban directamente a punta de pincel sobre

las superficies doradas.

La técnica en esculturaPara dar color se empleaban dos

técnicas,el estofado,

generalmente sobre las vestiduras,que se recubrían de pan de oro,

que salía después de aplicar el

color y raspar;y el encarnado,

sobre las zonas desnudas,que se

cubrían de yeso antes de dar el

color.

3.1. Características generales

La temática es casi exclusivamente religiosa,para

retablos,sillerías de coro y sepulcros.También adquiere

importancia la escultura procesional.

La imaginería y la talla policromadaTécnica:

1. Se talla en el bloque de madera:

queda una“escultura en blanco”.

2. Se apareja la escultura en blanco:se plastece con yeso fino,sin

ocultar la calidad de la talla.

3. Sobre esta capa de yeso se aplicabaen las zonas de carne y en las de

vestido una arcilla rojiza muy fina.

4. Sobre estas superficies se aplicabanpanes de oro sobre los que,una

vez bruñidos,se aplicaban los

colores lisos mediante el

estofado.

5. En las zonas correspondientes a lascarnes se procedía al encarnado.

La madera

(preferentemente de pino)

se considera el material

más idóneo para la

expresión o fomento de la

devoción.Existe,además,

una rica tradición medievalde tallistas.

3.1. Características generales

Predomina el realismo expresivo y por lo común se

trata de un arte apasionado y dinámico.Por ello,se

escogen momentos temáticos tensos y llenos de

dramatismo.Sólo en segundo término buscan la belleza

formal,tan importante para los italianos.

3.2. Evolución y ejemplos

En el primer tercio del siglo XVI pervivió la tradición

gótica,pero también llegaron artistas (y obras) italianos,

como Fancelli (sepulcro de los Reyes Católicos) o

Torrigiano (San Jerónimo penitente).Pronto se

adhirieron a la tendencia renacentista autores españoles,

entre ellos Bartolomé Ordóñez (sepulcro de Felipe el

Hermoso y Juana la Loca) y Felipe Bigarny (sillería de

la catedral deToledo).

Sepulcro del Príncipe Don Juan en SantoTomás de Ávila, de Fancelli

Realizado en

mármol de

Carrara,de

decoración

tallada de

manera muy

fina,inicia en

España el tipo

de sepulcro

exento con loslados en talud.

Sepulcro de los Reyes Católicos, de FancelliSu obra cumbre,

mantiene el tipo exento,

de lecho horizontal,

ahora más grande para

dar cabida a las dos

figuras yacientes de losreyes,y lados en talud,

revestidos con

medallones y

hornacinas,con

originales grifos en las

esquinas y cuatro

estatuas sedentes de los

Padres de la Iglesia

velando en los

extremos de la cornisa

el sueño de los

monarcas.

Sepulcro de los Reyes Católicos, de Fancelli

Sepulcro de los Reyes Católicos, de Fancelli

San Jerónimo Penitente, de Torrigiano

La escultura en barro se obtiene mediante el modelado.La

docilidad de la materia,que obedece en todo momento a las

manos del artífice,permite obtener los mayores logros en el

campo realista.San Jerónimo estuvo penosamente entregadoa duras penitencias y de ello da testimonio esta cabeza,fiel

reflejo de un ser angustiado.A esto hay que añadirle una

policromía minuciosa,que refuerza los efectos realistas.

Retablo Mayor de la Catedral de Huesca, deDamián Forment

El basamento es de estilo italiano,con siete

escenas de la Pasión en altorrelieve, pero el

resto,con la Crucifixión en la calle central,sigue

fiel a la tradición gótica.

Sepulcro de Alonso de Madrigal, el Tostado,de Vasco de Zarza

Su decoración tiene tondo central,

entablamento,etc.;el difunto se representa

vivo,sentado,leyendo y con los atributos

propias de su cargo.

Sepulcros de Juana la Loca y de Felipe elHermoso, de Ordoñez

Sigue el tipo de

túmulo adoptado

por Fancelli, perono en talud,sino

vertical como los

tradicionales;

decorados con

tondos,

guirnaldas y

escudos,en los

ángulos aparecen

los cuatro

evangelistas.

Sillería de la catedral de Toledo, de FelipeBigarny

El contrato con Bigarny y Covarrubias para

realizar la sillería alta del coro de la catedral

deToledo lo firma Berruguete en 1539,sin

la colaboración de Siloé y la poca conocida

del famoso rejero burgalés Cristóbal de

Andino,que se ocupa de las cupulillas de

alabastro.

3.2. Evolución y ejemplos

En el tercio central del siglo se consolidó la primacía

de la Escuela deValladolid a la que pertenecen

Berruguete y Juni,ambos con claros rasgos manieristas.

3.2. Evolución y ejemplos

Alonso Berruguete estuvo en Italia donde conoció a MiguelÁngel,de cuya obra adoptó la tensión y apasionamiento.También recibió la influencia de Donatello y del Laocoonte.Dio a sus personajes un sentido angustioso y dramático,demodo que son figuras nerviosas,de proporciones alargadas,demusculatura tensa,que parecen retorcerse en posturasinestables.Hizo el retablo mayor de San Benito deValladolid (hoy en el Museo Nacional de Escultura) al quepertenecían las pequeñas figuras de San Sebastián y de ElSacrificio de Isaac,tal vez sus obras más populares.Posteriormente recibió el encargo,junto a Bigarny,de tallar lasillería del coro de la catedral deToledo,de madera sinpolicromar,donde su puede apreciar su genialidad en losdesnudos.

San Sebastián, de Alonso Berruguete

La mayoría de las figuras que componen el retablo de San Benito

deValladolid, son exponentes singulares de la formulación por

parte de Berruguete de los conceptos manieristas aplicados a la

escultura con fines devocionales.La gran expresividad de sus

figuras,sus formas y proporciones estilizadas,y la variedad de

recursos emocionales enfatizados por el uso de la policromía

configuran una opción radical donde se combinan,de forma

dramática,las más refinadas licencias del Manierismo con unas

actitudes patéticas en consonancia con los valores más expresivos

de la tradición goticista.Fue esta concepción singular de la imagen

en Berruguete la que llevó al escultor a acentuar deliberadamente

ciertas deformaciones que,en obras como el San Sebastián del

Museo deValladolid, suponen un intento de sustituir el canon de

Bigarny por otro más estilizado y alargado,dando pruebas de su

interés por el tema de las proporciones,aunque éste fuera

asumido con una intención antinormativa,típicamente manierista.

El San Cristóbal y el Sacrificio de Isaac son sus compañeros.

San Sebastián, de Alonso BerrugueteRecursos manieristas,

anticlásicos.Busca la

persuasión y exaltación de

las imágenes religiosas.

Podemos ver las

características anticlásicas,

que se apartan de la norma,

la proporción y el equilibrio.

Sacrificio de Isaac, de Alonso Berruguete

Procedente del retablo de San Benito,este

grupo constituye un singular exponente de la

formulación de los conceptos manieristas

aplicados a la escultura con fines devocionales.

La gran expresividad de las figuras,sus formas y

proporciones estilizadas, y los mecanismos

emocionales enfatizados por el uso de la

policromía,caracterizan la producción deAlonso

de Berruguete donde se combinan,de forma

dramática,las más refinadas licencias de

manierismo con unas actitudes patéticas,

consonantes con los valores más expresivos de

la tradición goticista.El San Cristóbal es su

compañero.

Sacrificio de Isaac, de Alonso Berruguete

Destacan la expresividad y el

movimiento de la figura de

Abrahán y la actitud asustada de

Isaac.

En el Sacrificio de Isaac

apreciamos la influencia de

Laocoonte,con gran expresión

trágica en los rostros.

Sacrificio de Isaac, de Alonso Berruguete

Sacrificio de

Isaac,de

Donatello

Sillería del Coro de la Catedral de Toledo, deAlonso Berruguete

Aquí juega con las posturas de los personajes y

las composiciones de plegados en los ropajes

en su búsqueda de movimiento y

expresionismo,además de que realizará un

magnífico estudio psicológico de las emociones

humanas.

Sepulcro cardenal Tavera, de AlonsoBerruguete

3.2. Evolución y ejemplos

El borgoñón Juan de Juni muestra la influencia de Claus

Sluter y,como consecuencia de su estancia en

Italia,también de Miguel Ángel.En su obra,tallada en

madera y pintada con excelente policromía,representa

figuras musculosas y monumentales,en posturas

manieristas,con gestos forzados,y expresión apasionada y

angustiosa, incluso exagerada.En los grupos cuida con

mimo el equilibrio de la composición.Su obra más

importante es El entierro de Cristo,grupo escultórico

de rigurosa simetría y tenso patetismo.

Grupo del Santo Entierro, de Juan de Juni

Grupo del Santo Entierro, de Juan de JuniGrupo escultórico en

madera policromada,de

gran patetismo,

mostrando el dolor

físico y espiritual a

través de los rostros y

los gestos de las figuras,

que actualmente se halla

en el Museo de

Escultura deValladolid;

se trata de una

composición bien

ordenada,con San Juan

y laVirgen en el centro

y a los lados dos figuras

que actúan de

paréntesis,Cristo seencuentra yaciente.

Grupo del Santo Entierro, de Juan de Juni.Detalle Cristo muerto

Virgen de los Cuchillos, de Juan de Juni

3.2. Evolución y ejemplos

En el último tercio,coincidiendo con el reinado de

Felipe II,trabajaron en España los Leoni,broncistas de

procedencia italiana.Leone Leoni es el autor de CarlosV

venciendo al Furor,tan manierista que la estatua puede

aparecer desnuda o vestida con su armadura.

Carlos V dominando el furor, de León Leoni

El emperador,con bellaarmadura desmontable

sobre el magnífico desnudo,

aparece en ligero

contraposto sobre la figurade la Furia a sus pies,bello

desnudo en violento

escorzo.La bella postura

de Carlos contrapuesta a la

de la Furia presenta

recuerdos de laAntigüedad,del Laooconte y delTorso

Belvedere también de sus

contemporáneos,con el

sentido iconográfico de la

Virtus,personificado en el

Héroe,que vence alVicio,

según aclara la inscripción.

Carlos V, de Pompeyo LeoniCarlosV,Isabel de

Portugal,su hija María

deAustria,sus

hermanas María de

Hungría y Leonor de

Francia.

Felipe II, de Pompeyo Leoni

Felipe II,su hijo el príncipe Carlos ysu madre,su primera esposa Mª de

Portugal,su tercera esposa Isabel

de Portugal y su cuarta esposaAna

deAustria.

4. PINTURA ESPAÑOLA DELRENACIMIENTO

4.1. Introducción

El intenso arraigo de la tradición gótica flamenca en

España,explica el retraso en la difusión de las

características de la pintura italiana.Cuando la pintura

española se incorpora al Renacimiento,ya en el siglo XVI,

no lo hace imitando a los pintores del Quattrocento,

salvo en algún artista de transición como Berruguete,sino

que recibe la influencia de los maestros de la Escuela

florentino romana e,inmediatamente,la del Manierismo.

4.1. Introducción

Algunos pintores se formaron en Italia y fueron ellos

quienes difundieron el estilo en nuestro país.Por otra

parte,sobre todo en la época de Felipe II,varios artistas

italianos se instalaron en España.

4.1. Introducción

Igual que ocurría en la escultura,en nuestra pintura

renacentista predomina el sentimiento religioso por

encima de la belleza formal.El afán primordial es

promover la devoción piadosa.

4.1. Introducción

La técnica preferida fue el óleo sobre tabla,ya utilizada

desde el siglo anterior por influencia flamenca.Más tarde

se difundió como soporte el lienzo.La pintura mural al

fresco apenas tuvo importancia.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

El primer maestro con rasgos renacentistas fue el

castellano Pedro Berruguete.En el taller de Piero della

Francesca aprendió el uso de la perspectiva y el valor

plástico de la luz.Mantiene aún muchos rasgos góticos

como el tratamiento detallista de los objetos y el empleo

de los dorados.Destacan,entre sus obras,el Auto de Fe,

del Museo del Prado.A principios del siglo XVI pintó

también el valencianoYáñez de laAlmedina (Santa

Catalina) seguidor de Leonardo.

Auto de Fe, de Pedro de Berruguete

Esta obra viene de la Iglesia de SantoTomás de Ávila,

aunque su origen puede proceder de otro retablo.

Mediante su amplia perspectiva logra acentuar el

dramatismo de la escena.Se representa la quema de losherejes por el tribunal de la Inquisición.El santo se

encuentra sobre una tribuna con dosel y está rodeado

por seis jueces.Uno de ellos viste el hábito dominico,

mientras que otro sostiene el estandarte del santo

oficio.Otros doce inquisidores completan el grupo.Haydos herejes desnudos que ocupan a la derecha su sitio

en la pira mientras que otros dos aguardan su turno al

pie de la misma.Los letreros enuncian "condenado

herético".La realidad se plasma con gran precisión y

esto viene de la influencia del Renacimiento italiano,

que Pedro Berruguete aprendió en su estancia italiana ysobre todo en la Corte del Duque Federico de

Montefeltro.

Santa Catalina, de Yañez de la Almedina

Santa Catalina deAlejandría fue mártir,lo cual apenas se

indica en una palma abandonada sobre el libro a la

izquierda de la figura.A la derecha está la corona de reina.

En la mano sostiene la espada y a sus pies la rueda del

martirio.Nada indica sin embargo que esta hermosa joven

haya sido objeto de violencia,pues ofrece un semblante

sereno y una pose dulce.El tratamiento del tema es

completamente diferente al que tan sólo unas décadas

antes podía haber hecho del mismo Fernando Gallego,en

su Martirio de Santa Catalina.Aquí se ha elegido la sola

figura de la santa,lejos del lugar del martirio y de la acción

del mismo,a diferencia del hispano-flamenco,que eligió el

momento más dramático.

Santa Catalina, de Yañez de la Almedina

La santa responde indudablemente al modelo de belleza

de Leonardo,con un rostro suavemente difuminado,

inclinado con ternura hacia un lado y con una pose

distinguida.Sus labios dibujan esa sonrisa triste,cuya

ambigüedad hizo famoso al italiano.Sus vestidos son los

de una princesa,con una túnica dorada de adornos

turcos.Las joyas rodean su cuello,como el collar de

hileras de perlas.Esta figura monumental se encuentra

respondida en sus proporciones armoniosas por un fondo

de arquitectura que sigue las medidas canónicas de

Bramante,el principal teórico de la arquitectura

renacentista.Yáñez pues,nos muestra un resumen

espléndido de las teorías del Renacimiento aplicadas a la

pintura,con un resultado de hermosa contemplación.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Durante el reinado de CarlosV se difundieron enEspaña el estilo de Rafael y el manierismo,queencontramos en la obra del valenciano Juan de Juanes ydel extremeño Morales,respectivamente.Juan de Juanespintó la Santa Cena,en un estilo rafaelesco de formasblandas y dulces.Luis de Morales fue la figura másinteresante de manierismo español,un pintor de granéxito popular,tanto que le apodaban el Divino.Suslánguidas figuras de rostros delicados,sus esfumadoscontrastes de luz y sombra,la plasmación de unsentimiento místico y efectista,su capacidad técnica parapintar calidades táctiles… están patentes en la Virgencon el Niño,del Museo del Prado.

Santa Cena, de Juan de Juanes

Santa Cena, de Juan de JuanesCualquier aficionado al arte

reconoce en seguida los rasgos de

la Ultima Cena de Leonardo,

cuadro en el que se inspira tanto

para la composición como para la

dulzura de los colores y los

rostros.Esta dulzura está logradamediante la técnica del sfumatto,

inventada por el italiano,que

consiste en una suave difuminación

de las sombras y los contornos del

rostro.Juan de Juanes,autor del

cuadro e hijo del valenciano

Vicente Maçip,fue uno de los que

más rápidamente adaptaron al

Renacimiento Español las

características del Cinquecentorepresentado por Leonardo y

Rafael.

Ecce Homo, de Juan de Juanes

Virgen con el Niño, de Luis de MoralesLuis Morales era apodado "el Divino",dada su

dedicación a los temas sacros,y a la magnífica

calidad y refinamiento con los cuales los llevaba

a cabo.Quiso conjugarse en su leyenda su

calidad con una supuesta devoción extrema,

casi en la tradición del misticismo del siglo XVI;pero esto era más un elemento del aura de

prestigio que debía rodear a todo buen pintor

que una realidad.En este cuadro,Morales nos

presenta una imagen extraordinariamente

íntima de laVirgen sosteniendo a su Niño,con

una delicadeza en los rasgos,los colores y las

poses de los dos personajes,que fueron lo que

hicieron de su autor uno de los pintores demayor éxito en su época.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

En época de Felipe II la pintura española vivió un

momento interesante:

Pintores de Corte,como Sánchez Coello.Sus retratos,como

el del príncipe Don Carlos y el de la princesa Isabel Clara

Eugenia,hijos de Felipe II,son de notable penetración

psicológica.

El príncipe Carlos, de Sánchez CoelloEl príncipe don Carlos fue hijo

varón de Felipe II,que como casi

todos sus hermanos murió jovenpor una enfermedad crónica,que

minó su salud desde su primera

infancia.

Sánchez Coello,pintor del rey,ha de

emplear su arte para realizar un

retrato idealizado del adolescente,

que parece fuerte y arrogante en

esta imagen,pese a la extrema

palidez.Estos retratos se empleabancomo símbolos de poder allí donde

el emperador no podía estar

físicamente,por lo tanto habían de

ofrecer la promesa de un rey fuerte

en la figura del joven príncipe.

El príncipe Carlos, de Sánchez CoelloEl tipo de retrato es de tradición

flamenca,según los modelos que

había establecidoAntonio Moro.Esun retrato de tres cuartos,sobre

fondo neutro,con una ventanita

abierta sobre el paisaje a la

izquierda del personaje.Por esta

ventana se observa a un águila

volando,portando entre sus garras

una columna.Este es parte del

emblema de la casa española de los

Austrias.

Isabel de Valois, de Pantoja de la Cruz

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Pintores que decoran El Escorial.El único pintor español

destacable que colaboró en la decoración del monasterio fue

Navarrete el Mudo.Felipe II no consideró adecuados ni a

Morales ni a El Greco,y contrató pintores italianos,muchos de

ellos mediocres.

Bautismo de Cristo, de NavarreteArtista sordomudo,nacido en el seno de

una familia acomodada,se formó en el

riojano monasterio de la Estella (Logroño),

en la región donde nació.Tras completar su

educación en Italia,hacia 1565 entró a

formar parte del servicio de Felipe II,

pintando por entonces el Bautismo de

Cristo,hoy en el Museo del Prado.

Martirio de Santiago, de Navarrete

El 6 de marzo de 1568 Navarrete es nombrado

pintor del rey.Desde ese momento su salud

empezará a resentirse,aquejada de problemas

estomacales.En 1571 envió cuatro lienzos a El

Escorial entre los que se encuentra el Martirio de

Santiago,su obra más significativa.El padre Sigüenza

considera que lo más importante de esta obra es la

verosimilitud,“la actitud y movimiento es,quando passa

el cuchillo por la garganta delApóstol,con tanta

propiedad y naturaleza, que jurarán los que le vieren que

comienza a expirar”. En este sentido,Navarrete

confiere al cuadro piadoso el realismo,la dignidad y la

sobriedad que exigía la Iglesia española de la

Contrarreforma.

Martirio de Santiago, de NavarreteAsí,el santo aparece en primer plano junto a su

verdugo,arrodillado, abriendo las manos en actitud de

admitir el martirio.El verdugo exhibe su potente

anatomía tomada de Miguel Ángel.Al fondo podemos

advertir un fondo de lucha,envolviendo el conjunto

una sensación atmosférica tomada de la escuela

veneciana,especialmente deTintoretto.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

El Greco (1541-1614) representa la genialidad entre pintores

de calidad media.Considerado como un personaje

extravagante por sus mismos contemporáneos,y sólo

comprendido por una minoría intelectual,su figura fue muy

pronto olvidada,hasta ser revalorizado desde el siglo XIX.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Es un pintor muy personal con unos rasgos estilísticos que,

aunque claramentemanieristas,son personales e

inconfundibles.Espiritualiza la realidad desde una óptica

próxima a los místicos.Sus figuras son alargadas,de canon

desproporcionado,anatómicamente huesudas y hasta

descarnadas.Parecen ingrávidas,sensación acentuada por los

ropajes,que aparecen despegados de los cuerpos.Las posturas

inestables,a veces serpentinatas,dan sensación de extraño

movimiento.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Emplea una técnica de pincelada suelta,con un claro

predominio de lo pictórico.El colorido es independiente de las

formas y de la realidad:colores fríos e intensos,de tradición

veneciana,que aplica a manchas,sin demasiados matices;el

verde jade,el rojo carmín,un amarillo estridente,malvas,

azules…son algunos de los tonos característicos de su paleta.

La luz es irreal,un tanto onírica y,en sus últimos cuadros,

fantasmagórica.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

No le interesó la representación del espacio,del que llega a

prescindir,sustituyendo el paisaje por un celaje tormentoso.En

ocasiones usa la perspectiva inversa o introduce en la

composición un doble punto de vista (diopsia),lo que provoca

el vaivén del ojo del espectador.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Su vida y su obra pasan por tres etapas:Creta,Italia y España.

En Creta,donde nació se mantenía vigente la tradición

estilística bizantina.La influencia de los iconos pervive como

una constante en su obra;lo vemos en la construcción del

espacio y en algunos tipos iconográficos.

La dormición de la Virgen, de El Greco

La tradición del ICONO RELIGIOSO

marca su formación inicial, caracterizada

por la rigidez propia de la plástica

bizantina,el carácter abstracto de las

formas,que no han sido tomadas del

natural,y el cromatismo sin

intervención de la luz.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

En Italia,estuvo enVenecia donde aprendió el colorido,la luz y

la pincelada suelta deTiziano yTinttoreto.Más tarde,en Roma,

recibió la influencia de Miguel Ángel y de los manieristas,que

se manifiesta en algunas composiciones y en las posturas

zigzagueantes.La obra más conocida de su estancia en Italia es

El Soplón.

Bautismo de Cristo, de El Greco

Se aprecia en este tríptico su síntesis de la

tradición bizantina y el nuevo arte italiano,

así como temas y composiciones que El

Greco repetirá en su obra posterior.

La Anunciación, de El GrecoSe traslada a Venecia (1567-1570),donde

aprenderá el uso del color de los

maestros venecianos. Tiziano,Veronés y

Tintoretto influyen en la utilización de un

cromatismo cálido,mórbido y

encendido.El gusto por los escorzos

atrevidos,las grandes composiciones

divididas en estancias,los choques

brutales de color y el nerviosismo

ondulante del dibujo, aprendido,sobre

todo,delTintoretto,se incorporan a su

estilo.La influencia deTiziano y del

Tintoretto se aprecia no sólo en el manejo

del color,sino también en el tipo de

arquitectura y en la posición de laVirgen.

Cristo expulsando a los mercaderes deltemplo, de El Greco

La estancia en

Roma (1570-1576)

le permite conocer

la obra de Rafael y

de Miguel Ángel,

aproximándolo al

poderoso estudio

de la anatomía

humana y a la

terribilitá

miguelangelesca.

Cristo expulsando a los mercaderes deltemplo, de El Greco

Los referentes

de El Greco:

Tiziano,Miguel

Ángel,Giulio

Clovio y Rafael

o Correggio.

El Soplón, de El Greco

Tradicionalmente,se ha considerado esta

imagen como una muestra de la influencia de

Jacopo Bassano en la pintura de El Greco.Sin

embargo,en la actualidad se piensa que

intentaría reproducir una pintura de la

Antigüedad.Este tipo de obras sería muy

habitual en el Renacimiento y recibía el

nombre de ecfrasis;surgió gracias al contacto

cada vez más intenso entre pintores y

humanistas,facetas que encontramos en

Doménikos y en el círculo de intelectuales

que se reunía en el palacio Farnesio bajo la

"dirección" del bibliotecario Fulvio Orsini,

deseosos todos ellos de demostrar cómo en

pintura y escultura se había superado la

tradición clásica.Un joven trata de encender

una vela aprovechándose del fuego de un

ascua.

El Soplón, de El Greco

Para avivar la llama sopla pacientemente:éste

es el tema del cuadro,donde la luz artificial se

convierte en la protagonista.El resplandor del

ascua incide de diferente manera en la camisa,

el rostro o las manos del muchacho,

destacando ese fogonazo de luz sobre el

fondo oscuro que impide ver cualquier

referencia espacial.Los colores adquieren

diferentes tonos dependiendo de cómo les

afecte la luz.El gesto del protagonista

evidencia la elevada calidad de los retratos de

Doménikos,como el de Giulio Clovio,

realizado en esos momentos en Roma.Existe

otra versión del Soplón en la Galleria

Nazionale di Capodimonte en Nápoles.El que

aquí observamos está firmado en letras

capitales:DoménikosTheo...habiendo

desaparecido el resto de la firma.

La Anunciación, de El Greco

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Alcanzó la madurez artística en España,a donde llegó en

1576.Con seguridad tenía la esperanza de integrarse en el

equipo de artistas que decoraban El Escorial.Pasó los primeros

años entre Madrid yToledo y realizó sus primeras grandes

obras españolas.Para la catedral deToledo pinta El Expolio,en

el que resulta difícil elegir entre el asombroso color de la

túnica escarlata o la intensa expresividad del rostro de Cristo.

También realizó enToledo LaTrinidad,que hoy está en el

Museo del Prado.Por encargo de Felipe II pintó San Mauricio

y la LegiónTebana,destinada al Escorial,obra que no gustó al

rey,quien no le encargó más trabajo.A partir de esta

contrariedad,en 1583 El Greco se estableció definitivamente

enToledo.

La Asunción de la Virgen, de El Greco

La falta de oportunidades que Italia le ofrecía indujo al

Greco a instalarse en España,con la intención de

trabajar en Madrid al servicio de la Corte.

Habían pasado diez años desde su salida de Creta y el

pintor ya se había formado en la estéticamanierista.

La Trinidad, de El GrecoEnToledo se le encargaron los retablos de la iglesia de

Santo

Domingo elAntiguo nada más llegar.LaTrinidad estaba

colocada en la parte superior del retablo que decoraba

el altar mayor.Recoge el momento en que Dios Padre

acoge a su Hijo muerto,por lo que la escena está

cargada de tensión.Este momento indica al católico

que la muerte de Cristo ha cumplido su objetivo:

redimir a la humanidad.

La obra muestra una clara influencia de las formas

miguelangelescas (recuérdese la Piedad de Florencia) y

del cromatismo veneciano.La posición serpentinata de

Cristo es un claro rasgo manierista,en un conjunto

donde predominan las líneas quebradas,en zigzag,así

como la sensación de horror vacui,que será ya una de

sus señas de identidad.Los colores ácidos e

incandescentes impregnan la mística atmósfera de esta

obra.

La Trinidad, de El Greco

La Trinidad, de El Greco

El canon de belleza clásico,en el que la cabeza es la

séptima parte del cuerpo,es aumentado por el

cretense,siendo sus figuras muy alargadas.Aquí lo

apreciamos en el enorme cuerpo de Cristo y en el

ángel que está de espaldas introduciéndonos en la

escena,en recurso muy manierista.El eje de simetría en

el que siempre se colocan los tres miembros de la

Trinidad está roto al salirse de él la cabeza de Dios

Padre,organizándose la composición a través de líneas

zigzagueantes que se continúan en las piernas de Jesús.

La pincelada empleada por el artista es algo suelta,

siendo al

final de su vida una auténtica mancha como podemos

apreciar en laAdoración de los pastores.

El Expolio, de El GrecoTema poco frecuente en la Edad Moderna.

No hay referencia perspectívica.De forma alargada y

de tema religioso, representa a Cristo cuando va a ser

despojado de sus vestiduras,con una multitud pero

no respeta la descripción evangélica ya que introduce

a las 3 Marías en la escena (ángulo inferior izquierdo).

Por este hecho,tuvo problemas con el cabildo de la

catedral deToledo para aceptar el cuadro,al que

también recriminó la existencia en la composición de

algunas cabezas más altas que la de Cristo,rompiendo

con ello la jerarquía tradicional de la iconografía

religiosa.

El Expolio, de El GrecoLa túnica de Jesús,roja como la sangre,es el

símbolo del calvario de Cristo, al que va

descendiendo acompañado por la multitud que lo

insulta y escarnece.

A la izquierda las tres Marías,con laVirgen en el

centro.A la derecha el personaje de verde está a

punto de arrebatarle la túnica a Cristo,de ahí lo de El

Expolio.

Cristo,en el centro de una composición de forma

romboidal,con el rostro vuelto al cielo. El rojo del

sayón destaca poderosamente sobre la multitud de

figuras,en un espacio agobiante y desequilibrado,

fuertemente expresivo y dramático.La figura de

Cristo es alargada,lo que aumenta el misticismo y

espiritualidad que quiere expresar,así como el

sentimiento que transmite su rostro.

El martirio de San Mauricio, de El Greco

Pintada para el rey Felipe II,con la intención de

establecerse en Madrid como pintor de la Corte,no gustó al monarca,por lo que el pintor se

trasladará aToledo,donde fijará su taller y

residencia hasta su muerte en 1614.

El tema de este cuadro,extraído probablemente de

la Leyenda Dorada de Jacobo deVoragine,

representa el martirio de San Mauricio y sus

legionarios cristianos por orden del emperador

Diocleciano a fines del s.III al negarse a hacer lossacrificios de los dioses paganos.Encargado por

Felipe II para la iglesia del monasterio de El

Escorial,fue rechazado por el rey,quien lo

sustituyó por otro de idéntico asunto realizado

por Rómulo Cincinato.

El martirio de San Mauricio, de El Greco

Los elementos claves de la composición:

• Los oficiales del primer término.

• La legión en un plano intermedio

dispuesta para ser decapitada.

• El ámbito celestial o mundo del más allá,donde

se sitúan los ángeles con las palmas del martirio en

agitados escorzos.

Atentos al tratamiento estilizado de las

figuras y a la serenidad de los rostros y actitudes,expresión de la espiritualidad visionaria y mística

del pintor y del momento representado.

La gama de colores fríos y el tratamiento del

Tema no fue apreciado por el rey,lo que le

Impedirá convertirse en pintor de la corte.

El martirio de San Mauricio, de El Greco

El martirio de San Mauricio, de El Greco

El sueño de Felipe II, de El Greco

Esta composición ha sido objeto de

diversas interpretaciones,aunque

generalmente se admite que se trata de unaalegoría sobre la victoria de la Santa Liga en

Lepanto en 1571.En primer término se

encuentran los protagonistas:Felipe II,de

perfil y vestido de negro;a su derecha,defrente,el Papa PíoV;don Juan deAustria,

con armadura de guerrero romano;

Marcantonio Colonna,arrodillado, y el dux

Alvise Mocenigo,de espaldas,con manto dearmiño.A la derecha,un enorme monstruo

representa al Infierno según la tradición

medieval,mientras al fondo aparece el

Purgatorio como un puente entre la vida y

la muerte y arriba los ángeles adoran alnombre de Jesús (IHS).

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Sin Toledo es imposible entender su obra pictórica.Se daba

allí la atmósfera adecuada para un temperamento místico.La

antigua capital,conservaba su ambiente cultural y una intensa

vida espiritual,fruto de la multitud de clérigos que vivían en

torno a la Sede primada.En su etapa toledana El Greco pintó

retratos,algún paisaje y muchos cuadros religiosos.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Sus retratos carecen de elementos anecdóticos,en aras de la

espiritualidad.La fuerza expresiva de las manos y la intensidad

de las miradas son el centro de atracción que nos transmite la

vida interior del personaje:El Caballero de la mano al

pecho.

El caballero de la mano en el pecho, de ElGreco

El caballero pertenece a la Orden de

Santiago y se llama Juan de Silva, Marqués de

Montemayor.

Los retratos de El Greco reflejan la

austeridad y sobriedad de la España de

la Contrarreforma, imbuidos de unaprofunda espiritualidad y severidad

cromática.Son de gran realismo y

profundidad psicológica.La luz se

concentra en dos puntos:el rostro y la mano,

subrayando la intensidad religiosidad del

personaje

El caballero de la mano en el pecho, de ElGreco

Podemos observar en este cuadro todas las

características del retrato particular que se

fijan desde la época deAntonio Moro y que

se rastrean en todos los pintores coetáneos

del Greco:retrato de busto,con las ropas de

terciopelo oscuro que se estilaban en la

corte madrileña y escurialense,adornado tansólo por una cadena fina con una medalla,

con el puño y la gola almidonada de encaje,ytodavía en este momento de radio pequeño,

lejos de las excentricidades que se pondrán

de moda unos años más tarde.También el

fondo es una característica de época,neutro,

sin alusiones espaciales a mobiliario o

arquitectura.

El caballero de la mano en el pecho, de ElGreco

El pomo riquísimo de la espada española que

presenta en primer término,así como el

gesto de la mano sobre el pecho,alude alrito de la "Fe del caballero",una dignidad

otorgada sólo a ciertos personajes

destacados.La expresión del caballero,del

que no se sabe a ciencia cierta su identidad,es grave y melancólica,lo que desató en su

momento las especulaciones. Estas

especulaciones se vieron reforzadas por la

indefinición del contorno de la figura sobreel fondo,ya que parece manco del brazo

izquierdo (y no es así).

El caballero de la mano en el pecho (tras suúltima limpieza)

Retrato de un caballero, de El Greco

Sobre un fondo negro se destaca el rostro,

que nos mira de manera intensa y expresiva.Sobre el cuello la golilla blanca,típica de la

moda de la época,y la vestimenta negra,

típica de la nobleza española,que cubre la

figura de medio cuerpo.

Retrato de Antonio de Covarrubias, de ElGreco

DonAntonio de Covarrubias era uno de los

mejores amigos de El Greco enToledo.

Prestigioso jurista y maestrescuela de la catedraltoledana,aparece representado ya en una edad

avanzada,observándose ligeras muestras de su

decadencia.Se había quedado sordo hacía

tiempo y casi podemos apreciar en este retrato

su aislamiento del mundo exterior,contrastando

su expresión tranquila y sosegada con los

violentos pliegues de su capa negra.La asimetríade los ojos y de la boca realza el realismo de la

imagen y refuerza la ancianidad del modelo.Las

tonalidades grisáceas del cabello avivan el tono

melancólico del conjunto.La figura se sitúa en

primer plano,recortándose sobre un fondo

neutro como había puestoTiziano de moda en

Venecia.La luz incide de pleno en el rostro delpersonaje,sin apenas crear sombras.

El cardenal Niño de Guevara, de El Greco

Considerado como su obra maestra de retrato.El

Gran Inquisidor General deToledo parece captado

probablemente cuando presidía,digno y severo,

algún auto de fe.La suntuosa seda púrpura que lo

envuelve con su cálido colorido hace más dura,porcontraste,la frialdad aristocrática e inquietante de

una mirada que filtran los anteojos.El retrato de

figura entera es muy insólito en la galería que nos

dejó este pintor excepcional.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Entre los paisajes es muy original la Vista deToledo,una

visión subjetiva,onírica,casi mística,de la realidad física

toledana.

Vista de Toledo, de El GrecoLos paisajes que pinta deToledo

nos remiten a un mundo oníricode atmósferas angustiadas y

agobiantes,que serán muy

valorados por los pintores

simbolistas del s.XIX.

Vista y plano de Toledo, de El Greco

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Su producción más importante es la religiosa,con El

Bautismo de Cristo,La Coronación de laVirgen,varios

Apostolados,etc.Su gran obra religiosa es El Entierro del

Señor de Orgaz,cuyo tema,una tradición toledana,le sirvió

para hacer una excelente galería de retratos.En sus últimas

obras,El Greco acentúa lo espiritual y deshumaniza aún más las

formas.LaAdoración de los Pastores estaba destinada a ser

colocarla en su capilla funeraria sobre su tumba.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Según cuenta la leyenda,durante el

entierro del piadoso señor en el año

1323,los santos Esteban yAgustín

descendieron a la tierra para acoger al

difunto.La renuncia a datos concretos detipo espacial permitió al Greco

representar de forma separada y global a

la vez,lo celestial y lo terreno.En las

puertas del cielo aparecen laVirgen y San

Juan Bautista como intercesores anteCristo en el Juicio Final.Este cuadro,

considerado la obra principal de su época

de transición a la madurez,ayudó alGreco a conseguir otros encargos

importantes.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Las razones de que este encargo se

realizase en 1586 habría que buscarse el

pleito que años atrás mantuvo el párroco

Nuñez con los vecinos de Orgaz al negarseéstos a continuar beneficiando a la iglesia

de SantoTomé,tal y como lo había dejado

escrito su señor antes de morir;este

pleito es ganado por Nuñez,quien a partir

de ese momento decide levantar una

capilla sobre la tumba,encargar un epitafio

al humanistaAlvar Gómez de Castro con

el fin de recordar de una manera más

directa al fiel la necesidad de la caridad

para lograr la salvación,y encargar de la

misma forma un lienzo que rememorare elhecho milagroso y la lectura que se ha de

extraer de él.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

El Greco por tanto tiene que representa

una pintura conforme al contrato y

encargo de Nuñez,origen más directo de

la obra.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Esta obra constituye,sin duda alguna,la

obra maestra del retrato.El entierro

del Señor de Orgaz se convierte en una

excusa para retratar a los personajes más

importantes delToledo de la época.

Contiene,además,todos los elementospropios de su estilo:el nivel terrenal y

celestial,el cromatismo encendido y

contrastado,el agobio y la confusión

espacial,las figuras alargadas y la intensa

espiritualidad.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

El cielo

La tierra

CONTRASTE

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Expresividad de las manos,en difíciles escorzos:son“manos que hablan” (transmiten

emociones interiores de los personajes).

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Son muestra de

una depurada

técnica pictórica...

…y el efecto de

transparencia de

la blanca sobrepelliz

del clérigo sobre

el color negro de

su sotana.

los brillos metálicosde la armadura del

caballero...

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

… un friso ininterrumpido de cabezas

...no hay monotonía en los rostros:individualidad y variedad de actitudes y

movimientos de las cabezas…

...rostros“metafísicos”:trascendentes,espirituales = fervor místico (profundo

sentimiento religioso...)

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

SIGNIFICADO

una alusión

a los

Novísimos o

Postrimerías.

FUNCIÓN

religioso-

didáctica,

conmemorativa,

decorativa.

Significado

y función

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

En el nivel terrenal,de composición horizontal,los santos Esteban yAgustín entierran

al conde,mientras que todos los hombres importantes deToledo contemplan la

escena.El conde está representado mediante un profundo escorzo y vestido con

armadura.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

En el nivel celestial aguardan para recoger el alma del conde,transportada por el ángel,

Cristo,San Juan,laVirgen María,Noé,Moisés,San Pedro y losApóstoles.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

El hijo de El Greco,Jorge Manuel,nos señala el

centro de la escena,retratado con la misma

severidad que los adultos que asisten al

entierro.

El entierro del Señor de Orgaz, de El Greco

Obsérvense

los expresivos

rostros de

arrobo

espiritual de

muchos de

los caballeros

retratados,la

piel cerúlea

de la cara y la

extraordinaria

calidad del

detalle en la

casulla de San

Agustín.

Cristo penitente, de El Greco

Las obras de carácter religioso son,junto a

los retratos,las más abundantes de su

producción pictórica.La clientela estaba

formada,por lo general,

por clérigos,aristócratas o burgueses,deseosos

de decorar sus capillas e iglesias.

La Anunciación, de El Greco

La Sagrada Familia, de El Greco

La Sagrada Familia con María Magdalena,de El Greco

La Anunciación, de El GrecoEsta es laAnunciación más hermosa de las que realizó

el maestro,aunque curiosamente fue considerada

indigna de mostrarse en el Museo del Prado por lo que

fue cedida al Museo Balaguer deVilanova i la Geltrú en

Barcelona en el año 1883.La composición se organiza

con una doble diagonal que forma un aspa,situando en

el centro la paloma del Espíritu Santo que une el

mundo celestial del rompimiento de Gloria,con los

ángeles músicos,y el mundo terrenal,con María y el

arcángel Gabriel,que viste túnica verde y lleva las alas

desplegadas.María ha abandonado su lectura -por eso

vemos el reclinatorio con un libro junto a ella- y

arrodillada mira al arcángel.

La Anunciación, de El Greco

La figura de laVirgen es gigantesca ya que aun estando

arrodillada -se ven los pliegues de su túnica- tiene una

estatura anormal;igual ocurre en el ángel,cuyo canon

es muy estilizado,como vemos en SanAndrés y San

Francisco.Entre ambas figuras se observa la zarza

ardiendo,utilizando a Moisés como prefiguración de

Cristo.La luz es la gran protagonista de la escena,una

luz muy blanca y potente que donde incide anula el

color como en la túnica de María.La pincelada es cada

vez más suelta,aplicada con gran rapidez y soltura.

El bautismo de Cristo, de El Greco

La composición se divide en dos planos.Una inferior,

terrenal,en la que Juan el Bautista está bautizando a

Jesucristo,y otra superior,celestial, en la que aparece

Dios Padre.Ambas están separadas por la figura del

Espíritu Santo en forma de paloma.

En la zona terrenal puede verse a ángeles que sostienen

un manto rojo por encima de la figura de Cristo.San

Juan está derramando agua con una venera sobre la

cabeza de Jesús,mientras que su otra mano adopta una

postura típica de El Greco:unión de los dedos anular y

corazón.En la zona celeste hay otros ángeles pequeños

que ascienden en un movimiento centrífugo;se

retuercen en distintas posturas,con lo que consiguen dar

dinamismo a la composición.

El centro del cuadro está dominado por el monumental

cuerpo de Cristo,representado según las proporciones

tradicionales y alejado de la estilización de las figuras que

dominan en obras posteriores de El Greco.

La crucifixión, de El GrecoEl Cristo crucificado está acompañado por laVirgen,la

Magdalena y San Juan Evangelista.Es destacable el

ambiente exageradamente espiritual que El Greco da a

esta obra y en general a todas las de tema religioso,

característica que le proporcionó numerosos encargos.

El característico alargamiento de las figuras y la cuidada

composición para que las distintas acciones simultaneas

se compaginen en un mismo lienzo demuestran la

imaginación desbordante de El Greco.

La Resurrección de Cristo, de El GrecoRefleja el apasionado misticismo de la época enToledo.Se

pone de manifiesto la verticalidad de la obra,donde la figurade Cristo se retuerce y se eleva en el espacio disolviéndose

en la luz.La composición es plana,con desprecio a la

perspectiva.

Pentecostés, de El Greco

Como en los demás cuadros del encargo,el artista ha

empleado un triángulo para organizar la composición,en estecaso invertido.Las dos figuras de primer plano están vistas

en una perspectiva diferente,posiblemente para acercarlas al

espectador.Son las más interesantes de la escena ya que

muestran mayor dinamismo que sus compañeros.LaVirgen,

sentada,preside la imagen y a su alrededor se agrupan los

Apóstoles y la Magdalena,en una clara muestra de isocefalia

que recuerda al mundo gótico.La luz procede de la paloma

del Espíritu santo hacia la que buen número de personajes

elevan la mirada.Es una luz fuerte y clara que provoca la

pérdida del color allí donde incide,especialmente en la túnicade María o en las figuras de primer plano.El maestro emplea

una figura arquetípica en sus obras,alejada totalmente del

canon clásico de belleza,en el que la proporción y la belleza

son la clave.Así,el cretense estiliza la silueta al desarrollar un

canon de uno a trece,es decir la cabeza es la treceava partedel cuerpo.

Pentecostés, de El GrecoSe crean esas largas figuras con la cabeza muy pequeña y

envueltas en amplios ropajes que impiden ver su anatomía,

totalmente contrario a sus orígenes en los que la

personalidad de Miguel Ángel dejó una profunda huella en laobra del cretense.Como ocurre en la mayor parte de sus

escenas,el recurso del paisaje o de la arquitectura para dar

efecto de perspectiva es eliminado al recurrir a un fondo

neutro casi innecesario en este caso al ocupar las figuras

toda la superficie pictórica.El colorido usado por el artista

es muy variado,predominado los tonos fuertes en los que laluz hace estragos.Esta utilización teatral de la iluminación

puede asegurarse que fue aprendida enVenecia,junto a

Tintoretto.La pincelada es rápida y vibrante,aplicada a base

de manchas.

La Virgen de la Inmaculada Concepción, deEl Greco

La Inmaculada Concepción para la capilla Oballe deToledo

es una de sus grandes obras tardías,los alargamientos y los

retorcimientos nunca antes habían sido tan exagerados o

tan violentos,la forma alargada del cuadro concuerda con

las figuras que se elevan hacia el cielo,lejos de las formas

naturales.

La adoración de los pastores, de El Greco

Este lienzo estuvo en el altar de una de las capillas de laiglesia de Santo Domingo elAntiguo deToledo,en cuya

cripta fue enterrado El Greco.Se trata de una de las

obras más importantes de la última etapa del artista.

Toda la composición gira alrededor del Niño quien,

envuelto por blancos pañales,se convierte en el

principal foco luminoso.Las figuras de los pastores

representan la espiritualizada esbeltez característica de

los modelos de la fase final de su producción,a la que

también corresponde la deformación visionaria con la

que concibe toda la escena.En ella destaca,asimismo,la

gesticulación expresiva de los personajes,desde la

serenidad de laVirgen y la veneración de San José alasombro del pastor que cierra la composición en el

lateral izquierdo.

La adoración de los pastores, de El Greco

Los efectos lumínicos anticipan ya algunas de las

claves del tenebrismo barroco.El juego de luces y

contraluces,además de las múltiples perspectivas en unmismo cuadro,aumenta la espiritualidad de la escena.

San Martín y el mendigo, de El GrecoPintura del altar de la Capilla de San José,Toledo (1597-

1599).

Las pinturas de santos y mártires ocupan una parte

importante de su producción.

San Francisco orando, de El Greco

San Andrés y San Francisco, de El Greco

Las parejas de santos van a ser muy habituales en

la pintura de El Greco,siendo SanAndrés -con su

cruz en aspa- y San Francisco -con su hábito y sus

estigmas- los más populares.No es muy habitual

que el maestro coloque sus figuras al aire libre,

cuando lo hace las sitúa en primer plano y en un

espacio muy reducido de terreno,que se corta

como si fuese un precipicio,representando al

fondo la ciudad deToledo,como homenaje al lugarque le acogió y donde obtuvo fama.Ambas figuras

están muy estilizadas,son muy alargadas por lo

que la cabeza es proporcionalmente muy pequeña.Y es que El Greco ha sustituido el canon clásico

de belleza -en el que la cabeza es la séptima parte

del cuerpo- por un canon muy personal en el que

la cabeza es la treceava parte,resultando unasgigantescas figuras.

San Andrés y San Francisco, de El Greco

Esto siempre se ha querido explicar por

problemas visuales del artista,pero debía ser un

motivo estético que tuvo aceptación en su

momento por el amplio número de obras que

realizó.Si en laTrinidad las figuras eran heredadas

de Miguel Ángel al ser muy escultóricas,aquí el

maestro otorga prioridad a las telas que,con tanta

amplitud,dan la impresión de cobijar a unas figuras

descarnadas,al ser planas y no dar ninguna

muestra de anatomía.El colorido es muy vivo,con

azules,verdes y grises muy intensos,aplicados con

una pincelada suelta característica del pintor.

Las lágrimas de San Pedro, de El GrecoLa figura aparece en el interior de una cueva

(lugar tradicional de penitencia) vistiendo una

túnica oscura y manto amarillo,según los

convencionalismos del Renacimiento italiano.

Cruza las manos a la altura del pecho y eleva

su mirada al cielo,suplicando el perdón;sus

ojos están llenos de lágrimas reiterando el

arrepentimiento.La figura es tratada con gran

naturalismo,como si se tratara de un

pescador.En la pared de la cueva

contemplamos un tronco con hojas mientrasque en la zona izquierda se muestra al ángel

guardando el sepulcro y la Magdalena

huyendo.El ángel proyecta un enorme focode luz y la Magdalena aparenta unir ambos

episodios.La amplitud de la figura está

inspirada en Miguel Ángel cuya influencia será

difícil de olvidar para Doménikos.

La visión de San Juan de la resurrección delos muertos, de El Greco

La extraña modernidad de esta

pintura,una de sus últimas obras,

sitúa al pintor en la línea de los

grandes e inclasificables genios de la

pintura.

4.2. Evolución de la pintura renacentistaespañola

Al final de su vida se acercó también a la temáticamitológica,

interesante por lo novedoso del tema en la pintura española,

en El Laocoonte.

Laocoonte y sus hijos, de El GrecoÚnico tema

mitológico y suúltimo cuadro.

Sitúa la escena a

las puertas deToledo.Es un

tema muy

confuso.Las

figuras de la

derecha

representan a

Apolo y

Artemisa.

Laocoonte y sus hijos, de El GrecoSobre el fondo

paisajístico de

Toledo se narrael episodio del

sacerdote

troyano

Laocoonte,con

la aparición

onírica del

caballo deTroya

transmutado en

un caballo real

que cabalga hacia

la ciudad de

Toledo,

oscurecida por

un cielo plomizo

de tormenta.

Laocoonte y sus hijos, de El GrecoLos desnudos

filiformes,el frío

cromatismo,el

dinamismo

compositivo de

la escena y la

lividez de los

cuerpos subrayan

la desazón y el

drama del

momento.