Barroco

47
ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE Página 1 de 47 ARTE BARROCO 1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS El término barroco aparece en el siglo XVIII con un cierto sentido peyorativo, y su origen aparece derivar de “barrueco”, nombre dado a una perla de forma irregular, asociándolo a la complejidad del arte de esta época. De ahí que lo irregular y lo complejo se mezclan en la definición de lo barroco. Actualmente, entendemos por Barroco el estilo que a lo largo del siglo XVII y parte del siglo XVIII aparece en Italia y se extiende por Europa, con un lenguaje propio y complejo, con distintas soluciones estéticas y formales. El arte barroco se puede definir como la manifestación de los tres poderes establecidos: la iglesia, la monarquía y la burguesía. Podemos dividir la producción artística barroca en dos grupos: la derivada de la burguesía protestante y la que proviene de la Iglesia y el poder real. 2. ARQUITECTURA 2.1. Características generales a) Urbanismo El arte Barroco se caracteriza por ser un arte integrador de espacios en un todo unitario, característica fundamental del urbanismo moderno. Se busca, pues, la integración de la arquitectura y los monumentos del marco urbano (fuentes, obeliscos…). Aparecen en esta época los planos reguladores. Roma se convierte en la ciudad capital del urbanismo europeo. Bajo el pontificado del Papa Sixto V, ayudado por el arquitecto Doménico Fontana, se convertirá en un ejemplo de transformación y renovación urbana. Su objetivo es trazar grandes vías que unieran las siete basílicas, para que el peregrino las pudiese visitar en una sola jornada. También en esta época G. L. Bernini será el encargado de diseñar la Plaza de San Pedro del Vaticano, integrando en un mismo espacio la fachada de la basílica, la columnata y el obelisco. Según palabras del propio Bernini: “ la plaza abraza a sus hijos en la fe e invita a los no creyentes a entrar en ella”. Como ejemplo de urbanismo de integración puntual tenemos la Plaza Navona de Roma, donde podemos observar el tratamiento unitario de los edificios, la singularidad de la facha de de la iglesia de Santa Agnese y la fuente de los Cuatro Ríos, obra de Bernini. b) La arquitectura religiosa En la arquitectura, la iglesia representa el poder religioso y el Barroco pretende potenciar la liturgia como vehículo transmisor de las ideas de la Contrarreforma. El edificio barroco tiene una concepción unitaria en la que no se trata de añadir módulos sencillos sino de dar forma arquitectónica a un espacio único, como si de una escultura se tratase.

Transcript of Barroco

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 1 de 47

ARTE BARROCO

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS El término barroco aparece en el siglo XVIII con un cierto sentido peyorativo, y su

origen aparece derivar de “barrueco”, nombre dado a una perla de forma irregular,

asociándolo a la complejidad del arte de esta época. De ahí que lo irregular y lo complejo se

mezclan en la definición de lo barroco.

Actualmente, entendemos por Barroco el estilo que a lo largo del siglo XVII y parte del

siglo XVIII aparece en Italia y se extiende por Europa, con un lenguaje propio y complejo, con

distintas soluciones estéticas y formales.

El arte barroco se puede definir como la manifestación de los tres poderes

establecidos: la iglesia, la monarquía y la burguesía. Podemos dividir la producción

artística barroca en dos grupos: la derivada de la burguesía protestante y la que proviene de

la Iglesia y el poder real.

2. ARQUITECTURA

2.1. Características generales a) Urbanismo

El arte Barroco se caracteriza por ser un arte integrador de espacios en un todo

unitario, característica fundamental del urbanismo moderno. Se busca, pues, la integración de

la arquitectura y los monumentos del marco urbano (fuentes, obeliscos…).

Aparecen en esta época los planos reguladores. Roma se convierte en la ciudad capital

del urbanismo europeo. Bajo el pontificado del Papa Sixto V, ayudado por el arquitecto

Doménico Fontana, se convertirá en un ejemplo de transformación y renovación urbana. Su

objetivo es trazar grandes vías que unieran las siete basílicas, para que el peregrino las

pudiese visitar en una sola jornada.

También en esta época G. L. Bernini será el encargado de diseñar la Plaza de San Pedro

del Vaticano, integrando en un mismo espacio la fachada de la basílica, la columnata y el

obelisco. Según palabras del propio Bernini: “la plaza abraza a sus hijos en la fe e invita a los no

creyentes a entrar en ella”.

Como ejemplo de urbanismo de integración puntual tenemos la Plaza Navona de Roma,

donde podemos observar el tratamiento unitario de los edificios, la singularidad de la facha de

de la iglesia de Santa Agnese y la fuente de los Cuatro Ríos, obra de Bernini.

b) La arquitectura religiosa

En la arquitectura, la iglesia representa el poder religioso y el Barroco pretende

potenciar la liturgia como vehículo transmisor de las ideas de la Contrarreforma.

El edificio barroco tiene una concepción unitaria en la que no se trata de añadir

módulos sencillos sino de dar forma arquitectónica a un espacio único, como si de una

escultura se tratase.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 2 de 47

En las iglesias se trata de conseguir espacios para la liturgia de la Eucaristía, de la

palabra, de la penitencia y también de la oración. Con este objetivo se buscan soluciones como

la nave única de gran amplitud para albergar a un gran número de fieles y capillas laterales

dedicadas a la devoción de santos. El modelo de la iglesia del Gesú (Roma) será seguido por los

arquitectos italianos y españoles.

La fachada de los edificios no se entiende como una parte aislada, sino que se integran

en las plazas y se relacionan con su entorno. Así, los elementos de la fachada se superponen y

los muros se ondulan creando una sensación de movimiento y de juegos lumínicos que

potencian la teatralidad barroca y conducen al fiel desde el exterior hasta el altar.

Borromini, en la Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Roma) fue el ejemplo más

claro de iglesia de planta flexible y pared ondulante mediante líneas cóncavo-convexas.

Las plantas de las iglesias se centralizan y ofrecen múltiples soluciones: la planta

circular, la elíptica transversal, la elíptica longitudinal, la octogonal…, o esquemas derivados

de complejos esquemas geométricos a fin de conseguir un espacio unitario. Esta

centralización espacial conlleva a la integración de la cúpula. Esta obra influirá en la Capilla

del Santo Sudario de Guarino Guarini en Turín, quien en su obra tiene como referencia la

arquitectura gótica.

En arquitectura aparece un repertorio de infinitas curvas (elipses, parábolas,

hipérbolas…) que sustituyen al perfecto arco de ½ punto romano.

Las columnas se retuercen en hélices salomónicas. Los frontones son curvos. Los

muros se curvan a la búsqueda de mil quebradas perspectivas y efectos luminosos.

La arquitectura ocultará las estructuras fundamentales mediante enlucidos,

relieves, quebrando las cubiertas con fingidos cielos y la pintura imitará sólidas arquitecturas.

Así se creará el riquísimo y peculiar lenguaje del Barroco.

2.2. Arquitectura barroca italiana: BERNINI Y BORROMINI El estilo Barroco nace en Italia y los nuevos mecenas son principalmente los Papas.

Así el arte barroco italiano mantiene unos esquemas que son clásicos y prevalece la

iconografía religiosa. Los antecedentes más claros los encontramos en VIGNOLA y Carlo

MADERNO.

De VIGNOLA ya vimos su iglesia de Il Gesú en Roma, modelo de iglesia para la

compañía de Jesús, además de la sobriedad y austeridad de su planta, en su fachada incorpora

ménsulas invertidas para unir el cuerpo ático con el resto, siendo esta solución tema de

inspiración de numerosas obras barrocas.

Carlo MADERNO es el arquitecto encargado de terminar la basílica de San Pedro del

Vaticano. Deshace la primitiva idea de Bramante, de la planta de cruz griega, y alarga la nave

mayor.

Pero el mejor arquitecto de este estilo es Gian Lorenzo BERNINI, hombre de amplia

formación, es escultor, pintor, decorador, urbanista y por supuesto arquitecto. En 1624

construye el baldaquino de San Pedro, que cubre el altar mayor situado bajo el cimborrio de

la basílica. Esta inmensa construcción de bronce apenas tiene una línea recta, gira y se

retuerce como una gran llamarada. Pero su obra más trascendental como arquitecto es la

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 3 de 47

columnata de la plaza de San Pedro en Roma (1556-1557). De planta elíptica, las columnas

nacen de la fachada de la basílica como dos grandes brazos que acogen a la humanidad.

Francisco Castelli BORROMINI comienza su actividad colaborando con Maderno y con

Bernini. Entre sus primeras obras señalamos la iglesia de Santa Inés (Roma), situada en

Piazza Navona, plaza edificada sobre la planta del antiguo circo romano. La iglesia es toda una

declaración de intenciones de la nueva estética barroca, con una fachada que se adelanta y se

retrasa dentro de la propia plaza.

Mucho más audaz es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, también en Roma,

de planta elíptica y pared ondulante, resuelta mediante líneas cóncavo-convexas que

envuelven al espectador.

2.3. El palacio francés París nos acerca al ejemplo de ciudad señorial y en ella hallamos el modelo de place

royale como la hermosa Place Vendôme de Mansart. Es la representación ideal de la

monarquía con centro visual en la estatua real. La fisonomía rectangular, cerrada y horizontal

con chaflanes en los ángulos para crear un octógono y edificios para los habitantes de la

ciudad quiere ser símbolo de la unión entre pueblo y monarca.

La aportación principal al urbanismo en la Francia de Luis XIV del siglo XVII no está sin

embargo en París sino a unos kilómetros; nos referimos al conjunto del Palacio de Versalles.

Cuando la ciudad antigua, con su ordenación tradicional y sus fortificaciones, no puede

amoldarse a las recientes ideas urbanísticas, algunos monarcas crearán capitales nuevas como

es el caso.

El arquitecto Le Vau, al que reemplazó Mansart, el decorador Le Brun y el diseñador

de jardines Le Nôtre convirtieron Versalles en el prototipo de los futuros palacios europeos

del siglo XVIII, que tendrá su máxima eclosión en Italia y España con Juvara; al exterior es

majestuoso y de relativa pureza clásica, pero en oposición a esto la suntuosidad de espejos y

decorados dominan en el interior.

2.4. Arquitectura barroca en España La época del barroco español queda configurada desde el punto de vista cultural por el

denominado “Siglo de Oro” que, iniciado en las últimas décadas del siglo XVI continúa hasta el

último tercio del XVII. Se produce en esta época un período de máximo desarrollo en las letras

y en las artes, en contraste evidente con la profunda y compleja crisis política, social y

económica que vive España.

En lo esencial, las características del Barroco español del siglo XVII no se apartaron de

las señaladas en el tema anterior para los territorios europeos que permanecieron bajo la

religión católica: fue un arte propagandístico al servicio de la monarquía y de la Iglesia,

dirigido a las masas, y con un lenguaje aparatoso y de fácil comprensión.

Sin embargo, dentro de este marco general, el arte español presenta algunas

peculiaridades derivadas de las circunstancias por las que atravesaba la monarquía:

La crisis económica repercutió en la ausencia de grandes proyectos

arquitectónicos o urbanísticos.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 4 de 47

El protagonismo de la Iglesia, unido al fervor cristiano que impregnó a toda la

sociedad española en esta época de crisis, se reflejó en un predominio

absoluto de los temas religiosos en pintura y escultura, tratados con

acentuado realismo para fomentar la devoción popular.

a) Características

En España la arquitectura evoluciona desde los sobrios modelos herrerianos, que

perviven en la 1ª mitad del siglo XVII, en contraste con la riqueza decorativa del barroco

italiano. El esquema de las iglesias es simple: una sola nave y capillas entre los contrafuertes,

siguiendo el modelo jesuita. Las iglesias carmelitas son igualmente austeras: la fachada

consiste en un gran rectángulo vertical coronado por un frontón triangular. La capilla central

se cubre con cúpula semiesférica sobre pechinas. Los interiores se decoran con grandes

retablos dorados que resaltan sobre el blanco de las paredes encaladas. A medida que

avanza el siglo XVII, las fachadas se van recargando de decoración, que lo invade todo, a base

de hornacinas, frontones partidos, columnas salomónicas. Este estilo se prolonga en las

primeras décadas del XVIII, cuando se introduce el estilo clásico, basado en modelos

franceses.

b) El Barroco en la primera mitad del siglo XVII

Juan Gómez de Mora, que es la gran figura del barroco contrarreformista, prolonga la

herencia herreriana del Escorial. Trabaja en Madrid donde se le atribuye la iglesia de la

Encarnación en el más puro estilo carmelita. Es autor del Colegio de los Jesuitas y de parte

de la fachada de la iglesia de la Clerecía de Salamanca, que responde al modelo del Jesús de

Roma. Realizó la Plaza Mayor de Madrid con su estructura cerrada, su estilo sobrio y

geométrico.

El jesuita Francisco Bautista es autor de la catedral de San Isidro de Madrid, de una

nave y capillas, con un gran crucero cubierto por una cúpula de madera revestida de yeso

interiormente y cubierta por fuera de pizarra.

Alonso Carbonell realiza el Palacio del Buen Retiro en Madrid.

c) Mediados del siglo XVII

La decoración se va enriqueciendo con elementos naturalistas. Los ángulos de puertas

y ventanas se quiebran formando recodos, la columna salomónica se generaliza y aumenta el

uso de ramilletes de hojas, guirnaldas, frutas.

Alonso Cano, como arquitecto, destaca por la fachada de la Catedral de Granada,

dispuesta a manera de arco de triunfo de tres calles, cubiertas con arcos de medio punto y

decoradas con motivos vegetales.

d) El siglo XVIII

La arquitectura se sumerge en una gran vorágine decorativa: la ornamentación se

apodera de las superficies de fachadas y florecen los retablos en las iglesias.

José de Churriguera, miembro de una extensa familia de arquitectos, cuyo apellido da

lugar al término «churrigueresco» que incluso sustituye al término «barroco». Su obra

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 5 de 47

característica es el retablo de la iglesia de San Esteban de Salamanca, concebido

arquitectónicamente, como una gran fachada barroca en la que la decoración desplaza a las

figuras y con un amplio uso de estípites y columnas salomónicas. Sus hermanos Alberto y

Joaquín representan la culminación de la decoración churrigueresca.

Joaquín de Churriguera construye en Salamanca los Colegios de Anaya y de

Calatrava en los que se acusa su devoción por el plateresco.

Alberto de Churriguera es autor de la obra más preciada del barroco salmantino, la

Plaza Mayor, cerrada, porticada con arcos de medio punto y grandes arcadas en la

desembocadura de las calles, rica en decoración barroca.

Pedro de Ribera sigue la estela churrigueresca en Madrid con obras públicas

municipales, como el puente de Toledo, con sus templetes, y el Hospicio, con su fachada

cargada de decoración.

Otros importantes arquitectos barrocos del XVIII son:

Narciso Tomé, que realiza el Transparente de la Catedral de Toledo, que reúne

arquitectura, escultura y pintura, a lo que se une el efecto de la luz.

Jaime Bort realiza la gran fachada de la catedral de Murcia, de superficie

cóncava.

Leonardo Figueroa construye el palacio de San Telmo de Sevilla.

Casas Novoa levanta la imponente fachada del Obradoiro para recubrir el

pórtico medieval de la catedral de Santiago.

En paralelo al barroco decorativo, se desarrolló en la primera mitad del siglo XVIII, la

arquitectura borbónica, al servicio de la nueva monarquía. Se caracterizó por la sencillez

arquitectónica y la sobriedad ornamental, ya que fue llevada a cabo por arquitectos

extranjeros, franceses e italianos, que no se dejaron influir por la corriente nacional.

Juvara y Sacchetti construyeron el monumental Palacio Real de Madrid, de planta

cuadrada, con un gran patio central y fachadas italianizantes decoradas con almohadillado en

su parte inferior y sobre ella pilastras y columnas de orden gigante.

Otras obras significativas son el Palacio de La Granja (Ardemans y Sachetti), cuyos

jardines imitan los de Versalles, y el Palacio de Aranjuez.

3. ESCULTURA BARROCA Al igual que la arquitectura, la escultura experimentó evidentes cambios durante el

siglo XVII. Surge del sustrato renacentista pero potencia la línea establecida por Miguel Ángel

y los manieristas en aras a procurar la ruptura total del equilibrio clásico. Dejaremos atrás el

realismo idealizado a favor de un naturalismo que huye del prototipo y del canon y que

representa la realidad particular. Aunque las manifestaciones son diversas trataremos en el

siguiente apartado de buscar las generalidades.

3.1. Características generales La estética barroca expresa a través de la escultura las pasiones del alma. Las

características de la escultura barroca son:

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 6 de 47

Uso de técnicas muy diversas para conseguir las mejores calidades y texturas

de la piel, músculos, telas…

El tema más cultivado es el religioso. Se trata de una estética al servicio de la

Iglesia católica. También se representa al hombre como héroe, presente en la

escultura funeraria y en las estatuas ecuestres; los temas alegóricos para las

fuentes monumentales en las plazas de las ciudades; y el tema mitológico para

palacios y jardines.

La escena se fija en el momento de mayor intensidad y dramatismo y se

representa en puras escenografías, como en el teatro.

La predilección por la línea serpentinata, es decir, el cuerpo humano captado

mientras realiza un movimiento en espiral como consecuencia de un

movimiento de rotación.

Los violentos juegos de luces y sombras a través de los ropajes, los cabellos…

3.2. Gian Lorenzo Bernini En escultura también es Roma el centro creador y propagador de las formas barrocas.

Bernini y su obra representan el máximo esplendor de la escultura barroca.

Bernini es con relación a la escultura del siglo XVII, lo que Miguel Ángel fue a la del

siglo XVI. Sus características principales serán:

Las figuras adoptan contornos zigzagueantes.

Las extremidades se disparan al exterior.

Utiliza más de un solo bloque de mármol para una figura (por ejemplo en el

Longinos de 4 m de altura que está bajo la cúpula de San Pedro utiliza cuatro

bloques distintos de mármol).

Hace casar la estatua y el espacio que la rodea.

Los puntos de vista de sus esculturas se multiplican mientras procura elegir en

sus obras la representación del momento del clímax de la acción como podemos

comprobar en su David, antítesis de su homónimo de Miguel Ángel.

En sus primeras obras, presenta figuras combatiendo o en pleno movimiento, de gran

fuerza expresiva y de iconografía mitológica y bíblica. Entre otras destacan: Apolo y Dafne, el

rapto de Proserpina y El David.

El grupo de Apolo y Dafne está basado en Las Metamorfosis de Ovidio. La obra,

emotiva e intensa, capta lo momentáneo, el instante mismo de la transformación física de

Dafne en laurel y del cambio psicológico de Apolo desde el deseo hacia el asombro. Hay un

magistral estudio de las texturas como vemos en la transición de la piel brillante, suave y

pulimentada de la ninfa, que se convierte en áspera corteza de árbol.

Más adelante labrará su obra más conocida, el Éxtasis de Santa Teresa. El tratamiento

de las calidades es absolutamente pictórico, dando a los paños una ligereza casi inmaterial

que contrasta con la sensación de peso de la santa desvanecida. Se aborda, en esta obra,

incluso la representación de las nubes flotando en el aire.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 7 de 47

3.3. España y los escultores imagineros La consideración artística en que se tiene hoy a la escultura barroca española dista

mucho de la función que, en su momento, cumplía. Nos lo recuerda Valeriano Bozal: Estas

piezas se ponían en los retablos –hasta casi sustituir a la pintura– y se sacaban en los pasos

procesionales de Semana Santa y restantes festividades religiosas. Estaban, pues, en contacto

directo con los fieles, a los que debían influir religiosamente en unos tiempos de profunda crisis.

Se corresponden, por tanto, con una piedad exterior y gesticulante y forman parte del

“espectáculo” religioso. Sus rasgos primordiales son el naturalismo y la expresión; el primero

le lleva a reproducir tipos cotidianos recurriendo a técnicas efectistas como los postizos; la

expresión, por su parte, es fruto de la representación del sentimiento nada sutil y de fácil

comprensión.

Si el predominio casi absoluto de la temática religiosa es una de las características

particulares de nuestra escultura del Barroco la otra es que se sigue con la tradición del

trabajo sobre madera policromada, aunque poco a poco se irá retirando en Castilla (recordad

las técnicas de estofado y encarnado explicadas en el tema del Renacimiento). Dos son los

principales focos de producción: de un lado Castilla con Gregorio Fernández y de otro

Andalucía donde destacan Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena.

a) El realismo violento de la Escuela Castellana: Gregorio Fernández

La Escuela Castellana es realista, como la andaluza, pero más trágica y dura que ésta,

mostrando el dolor y el patetismo con toda su crudeza, caracterizándose, por tanto, por su

realismo y expresividad.

Destaca la figura de Gregorio Fernández por su extremado realismo patético, sin

asomo de idealización, y la expresividad de sus rostros, reflejándose en sus obras su profunda

religiosidad; sus ropajes son muy convencionales, excesivamente angulosos; también destaca

por el uso de una policromía, de la que ha desaparecido la técnica del estofado.

Sus principales obras son:

Cristo yacente: tipo iconográfico creado por él y que repitió en otras ocasiones;

el modelado del cuerpo de Cristo es perfecto, el realismo patético, con

abundancia de sangre.

La Quinta Angustia (Piedad): tema de la Piedad, en el que los gestos y la

actitud de la Virgen acentúan el patetismo y pretenden despertar el fervor

popular.

b) Andalucía: el realismo clásico

La Escuela Andaluza es menos hiriente que la castellana, más serena y sosegada,

aunque también se caracteriza por el realismo, pero sobre todo destaca por el clasicismo y

elegancia de sus figuras y composiciones.

Juan Martínez Montañés es el escultor de más prestigio y fama de su época, creador

de la Escuela Sevillana de Imaginería. Sus obras se caracterizan por su realismo mesurado, en

el que destaca el sentido del equilibrio y la belleza más próximos al clasicismo y al

manierismo, aunque evolucionará hacia el realismo barroco; además sobresale por el buen

modelado de sus tallas, los grandiosos paños y el empleo aún del estofado.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 8 de 47

Adoración de los Pastores del Retablo de San Isidoro del Campo en

Santiponce: altorrelieve de composición bastante simétrica y que conserva aún

el estofado de épocas anteriores.

Cristo de la Clemencia (Crucificado): en el que crea el tipo de Cristo andaluz,

muy humanizado, casi sin notas sangrientas, aún vivo y de gran perfección

anatómica.

Inmaculada: es una estatua donde la Virgen, idealizada, representada sobre

nubes con ángeles mirando hacia abajo; su posición es piadosa y lleva manto

amplio hasta los pies, en el que se utiliza aún la técnica del estofado.

Alonso Cano fue el primer escultor andaluz que no utiliza ni el oro ni el estofado, por

lo que emplea colores puros en la policromía de sus esculturas, aumentando así su valor

expresivo. También se caracteriza por una mayor expresividad en rostros y actitudes, por un

mayor dinamismo y por la búsqueda de la perfección, del equilibrio y la idealización de los

modelos.

Virgen de la Oliva del Retablo de la Iglesia de Lebrija: Cano se hizo cargo de la

parte arquitectónica y escultórica, representando una revolución barroca en el

diseño arquitectónico, siendo su rasgo principal el orden colosal a gran escala.

Aparece la Virgen, enormemente clásica, en actitud contemplativa y con una

gran dignidad. Se aleja de sus contemporáneos en dos rasgos iconográficos: la

desnudez del cuerpo del Niño y la cabeza cubierta de la Virgen, dos rasgos

renacentistas que Cano conserva, junto con la pervivencia del estofado.

Inmaculada: la Virgen es esculpida con rostro clásico, muy joven, mirando

hacia abajo y con las manos en actitud piadosa; lleva un manto azul ya sin

estofado; sus pies se apoyan sobre nubes y ángeles.

Pedro de Mena fue discípulo de Alonso Cano, aunque muy distinto a él, es más realista

que su maestro e intenta representar en sus obras incluso los estados de ánimo de los

protagonistas, manifestando también la emoción contenida y la tensión dramática de los

temas, pero siempre con la mesura y sensibilidad andaluza.

Bustos de la Dolorosa: expresivos, mostrando un intenso dolor.

San Francisco: el estilo maduro de Mena se caracteriza por un vigoroso

naturalismo y un interés por el patetismo que le alejan de la sensibilidad de

Alonso Cano, su maestro.

Magdalena penitente: imagen llena de sensibilidad, emoción y realismo,

aunque no tanto como las castellanas; el punto de mayor expresividad es el

bello rostro, donde refleja la pena y la angustia sentidas por la santa,

magníficamente reflejado en la emotiva mirada dirigida al crucifijo que sostiene

con una de sus manos, destaca el virtuosismo de la talla, con el que consigue

magníficos efectos realistas en el tratamiento de las calidades.

c) La escultura del XVIII en Murcia: Francisco Salzillo

Autor principalmente de pasos de Semana Santa, grupos complejos más que figuras

aisladas, que a modo de secuencia van narrando la Pasión de Cristo a los fieles. En su obra se

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 9 de 47

aprecian claras influencias italianas, sobre todo por su equilibrio clásico, y se hace evidente el

encanto rococó de moda en la Europa del siglo XVIII.

La Oración en el huerto: su obra más importante, es un grupo en madera

policromada perteneciente a las escenas de la Pasión y destinado a ser paseado

por las calles en Semana Santa; por sus características plásticas se sitúa en la

transición entre el barroco y el refinamiento y delicadeza del rococó,

destacando el canon neoclásico en el desnudo del ángel.

El Prendimiento: destacan el contraste entre los rostros de Jesús y Judas, la

belleza y bondad frente a la fealdad y maldad, y el realismo del brazo que porta

la espada de San Pedro.

Figuras de belenes: impresionante belén que consta de 556 figuras de gran

tamaño realizadas en barro cocido y con elementos de madera, cartón o textiles.

4. PINTURA BARROCA El interés persuasivo de la iglesia y la monarquía y la valoración de la burguesía

protestante de lo individual y lo cotidiano determinan la principal cualidad de la pintura

barroca: su vinculación a la realidad, que es también consecuencia de una evolución estilística,

ya que, cuando en los últimos años del siglo XVI la justificación puramente estética y el

consciente antinaturalismo del manierismo agotan sus cauces expresivos, los artistas

barrocos usan la novedad formal plasmando en sus obras aquello que el manierismo

rechazaba: la realidad y la naturaleza.

4.1. Características generales Así pues desde el punto de vista formal, la pintura barroca se caracteriza por:

El naturalismo y el realismo llevan a representar lo deforme, el dolor, incluso

a veces cadáveres en putrefacción.

Predominio del color sobre el dibujo. En los grandes maestros las manchas

son las definidoras de las formas; se puede comprobar en la pintura de

Velázquez o de Rembrandt, por ejemplo.

Dominio de la perspectiva aérea, en la que se intenta representar la atmósfera

que envuelve a los objetos.

Profundidad. En el Barroco se acentúa la selección delante-detrás y la pintura

parece poseer tres dimensiones.

Hegemonía de la luz. El Barroco es el arte de plasmar, pictóricamente, la luz.

En correlación, la sombra juega un papel hasta entonces inédito, especialmente

en los primeros ensayos del estilo (tenebrismo). En el Barroco la forma se

subordina a la luz, y pueden desvanecerse las formas por debilidad o intensidad

del centelleo luminoso.

Composición asimétrica. La tendencia instintiva a colocar la figura principal

en medio y a pintar dos mitades de tela semejantes (simetría) se pierde, de la

misma manera que se desecha la malla de líneas horizontales y verticales del

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 10 de 47

arte clásico. Se prefiere todo aquello que muestre desequilibrio o sugiera que la

escena continúa más allá de los límites del marco.

Movimiento. El Barroco no puede detenerse en formas estáticas, las figuras son

inestables, predominan los escorzos, las ondulaciones…

Las técnicas que se emplean son el óleo sobre el lienzo, y el fresco para las

bóvedas.

El tema predilecto es el religioso, aunque no se olvidan los temas paganos,

como la mitología y la historias clásicas.

4.2. Italia: CARAVAGGIO contra Carraci a) Caravaggio

Michelangelo Merisi “Caravaggio” fue el iniciador de la técnica del tenebrismo en

pintura. En sus obras hay una preocupación constante por el estudio de la luz. Este afán le

llevó a pintar en su sótano con un foco de luz elevado y único, que normalmente cruza en

diagonal la escena pintada y resalta ciertos aspectos mientras arrincona en la penumbra otros

detalles.

Estas atmósferas de luz y tiniebla suelen enmarcar temas concebidos con un fuerte

naturalismo, que prefiere bucear en los aspectos desagradables de la realidad. Cuando

Caravaggio eligió para modelo de María, en El entierro de la Virgen, a una mujer ahogada en

el Tíber, el vientre hinchado y el rostro abotargado fueron considerados como gestos de

impiedad.

Finalmente Caravaggio recurre con frecuencia a la adopción de un punto de vista bajo,

especie de contrapicado cinematográfico, como si la escena fuese contemplada por una

persona tumbada en el suelo, con lo que adquiere grandeza y profundidad, así en La

crucifixión de San Pedro, La conversión de San Pablo, El entierro de Cristo...

La vocación de San Mateo es la obra en la que más claramente se percibe la nueva

manera de tratar la luz, al colocar las figuras en una habitación oscura que recibe iluminación

únicamente de un ventanillo que no se ve, en un ángulo superior del cuadro.

El tenebrismo es la máxima contribución de Italia. En casi todos los países de Europa

hubo una etapa tenebrista, o pasaron por ella los grandes maestros como Rembrandt,

Zurbarán, Murillo o Velázquez.

b) Aníbal Carracci

Es el más importante de los tres miembros de la familia que se dedicaron a la pintura.

El arte de los Carracci, coetáneos de Caravaggio, es totalmente opuesto a éste y representa el

clasicismo y el eclecticismo. Los Carracci, para difundir sus ideas crearon una Academia

llamada “Degli Incamminati” (de los encaminados) y ello, originó la aparición de un gran

número de artistas sometidos a unas mismas normas tradicionales y poco innovadores, frente

al progresismo caravaggiesco.

Entre las obras de Aníbal Carracci destacan: Hombre comiendo Habas, Hombre con

un Mono, La Huida a Egipto.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 11 de 47

4.3. La pintura flamenca: RUBENS El enfrentamiento entre católicos y protestantes, el desarrollo del comercio y los

deseos de independencia produjeron la escisión, en el siglo XVII de los Países Bajos en

Holanda (protestante) y Flandes (católica). La aristocracia y la Iglesia fueron los principales

clientes de los artistas.

Además de la pintura religiosa y profana, también se desarrolló el retrato.

El barroco flamenco encontró su mejor expresión en la pintura, especialmente de

Rubens y sus discípulos Van Dyck y Jordaens.

Peter Paul RUBENS, de origen alemán, pasó la mayor parte de su vida en Flandes. Su

estilo podría resumirse en tres exaltaciones: el color, el movimiento y la forma gruesa. La

gama de colores y la soltura de la pincelada, adquieren una intensidad pocas veces alcanzada.

Las composiciones adquieren un dinamismo extraordinario: músculos en tensión, diagonales

enérgicas, árboles que se retuercen… Finalmente sus mujeres gruesas muestran su

inclinación hacia la figura redonda y voluminosa, acorde con el modelo estético femenino del

momento. La obra legada por Rubens es enorme, aunque actualmente se atribuye parte de

ella a su taller.

El género religioso está representado por grandes composiciones como La adoración

de los Reyes Magos.

En sus obras mitológicas domina la sensualidad de sus desnudos. En Las tres gracias

da rienda suelta a su devoción por las formas femeninas ampulosas. En El Juicio de Paris,

destacan la genial representación de los musculosos jóvenes y nacaradas ninfas de piel blanca.

Como retratista, sus obras reflejan la psicología del retratado, sin descuidar la

exaltación personal de este: Retrato ecuestre del duque de Lerma.

Van Dyck trabajó en el taller de Rubens, del que aprendió el aspecto refinado y cortés

de su obra. En sus retratos de cuerpo entero, domina la elegancia y la delicadeza, adelgaza las

formas y tiende a eliminar los defectos del retratado. Marcó las pautas para el retrato inglés

del siglo posterior. Entre sus obras destacamos el retrato de Carlos I de Inglaterra cazando.

Jordaens también fue discípulo de Rubens. Se inclinó siempre hacia la representación

de los temas populares, la vida cotidiana de las gentes humildes en cuadros de matices

tenebristas, en los que abundan los personajes vulgares. El rey bebe, puede considerarse un

homenaje a la glotonería de sus paisanos.

4.4. La escuela holandesa: REMBRANDT Tras la separación de los Países Bajos, Holanda desarrolla una escuela de marcado

carácter nacional. Su principal cliente era la burguesía enriquecida gracias al comercio, que

demandaba cuadros de pequeño tamaño para decorar su casa.

Se cultivaron profusamente los retratos, individuales o colectivos, las escenas

costumbristas y domésticas, los paisajes y los bodegones. Aunque en menor medida también

está presente la temática religiosa.

En la pintura de interior, una de las máximas figuras es Vermeer, en cuyas

composiciones la luz alcanza una sutileza suprema. Capta la suavidad de las luces dentro de

las habitaciones, iluminando figuras y objetos de la vida cotidiana (jarros, mesa, sillas…),

como en La lechera.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 12 de 47

El paisaje es género muy cultivado por los maestros de la escuela, entre ellos destacan

Ruysdael. Pinta paisajes holandeses inconfundibles: la línea de horizonte es muy baja, con lo

cual un cielo de nubes eléctricas ocupa la mayor parte de la tela; las luces que se filtran a

través de ellas y se reflejan en las aguas. El molino es una de sus principales obras.

El retrato adquiere tal relevancia que los holandeses terminan profiriendo el retrato

de grupo. El género alcanza su cenit en Rembrandt, pero también es importante la aportación

de Frans Hals. Retrata tipos populares, siempre en un tono desenfadado como en La gitana.

Rembrandt Van Rijn fue la figura más importante del barroco holandés, aunque sus

contemporáneos no lo vieran así. La fidelidad a su propio estilo y el rechazo a adaptarse a

nuevos gustos pictóricos, le alejaron del favor del público. El legado artístico de Rembrandt

asombra por su abundancia. Cultiva todos los géneros: religiosos, mitológicos, paisajes,

bodegones…

En sus retratos, individuales o colectivos, capta la psicología del representado. A

través de sus numerosos autorretratos, más de sesenta, se puede observar su evolución

física y anímica. No obstante sus obras más ambiciosas son los retratos colectivos: La lección

de Anatomía y Ronda de noche.

Rembrandt es uno de los máximos maestros del color y la luz. El color lo aplica en

manchas gruesas, hasta formar una ancha costra porosa. En la luz le interesan difunden de

forma caprichosa, sin seguir las leyes de la física.

4.5. La pintura del siglo XVII en España: ZURBARÁN, RIBERA, VELÁZQUEZ Y

MURILLO El siglo XVII está considerado como el Siglo de Oro de la pintura española. A este

periodo corresponden alguno de los pintores más reconocidos de la historia del arte español.

Existen tres focos principales de pintura barroca española: Valencia, Sevilla y Madrid.

Además de los rasgos señalados para la pintura barroca, la pintura española ofrece algunas

notas peculiares:

Realismo y religiosidad. Realismo que emplea tipos reales y escenarios

cotidianos para hacer más comprensibles los temas religiosos.

Predominio de la temática religiosa y especialmente de su expresión ascética o

mística.

Predominio de los retratos o el tema mitológico. Los bodegones constituyen

también, sobre todo en ZURBARÁN, un género característico.

Ausencia de sensualidad, por obra de una implacable vigilancia de la Iglesia,

que no se ablanda en España.

El tenebrismo expresa muy bien esos valores de religiosidad extrema, por lo

que se comprende mejor su éxito entre nosotros.

a) La escuela valenciana: José RIBERA

José Ribera, conocido como “il spagnoleto”, considerado el primer gran maestro del

barroco español. De origen valenciano, se traslada muy joven a Italia, donde recibe el influjo

de Caravaggio. Aquí tomó contacto con los ambientes humildes, que quedaron perfectamente

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 13 de 47

representados en su obra a través de los mendigos, pobres y desamparados, tratados con una

gran crudeza y realismo.

En su estilo se fundirá la profunda emoción religiosa y el dominio del color y de las

luces.

En su obra no faltan cuadros realistas como El niño cojo (El patizambo), quien sonríe

mostrando la suciedad de sus dientes ajeno a la tragedia de su pie destrozado, ni los cuadros

naturalistas, como La mujer barbuda, que demuestra que el ansia de bucear en la realidad

que inspira a los pintores barrocos desemboca a veces en la representación de todo aquello

que se da en la naturaleza, aunque sea desagradable, raro o feo.

El género religioso ocupa la parte central de su actividad. Son grandes composiciones

como el Martirio de San Felipe, donde plasmó como los verdugos izan al santo a la cruz ante

la curiosidad de unos y la indiferencia de otros. El dibujo destaca por su precisión, las

pinceladas son pastosas y las figuras están dotadas de una exquisita corporeidad.

b) Escuela sevillana: ZURBARÁN, MURILLO Y VALDÉS LEAL

Los máximos representantes de la pintura barroca están relacionados en su mayoría

con la ciudad de Sevilla, por ser esta ciudad la de mayor población de la Península y

concentrar en su puerto el comercio de las Indias.

Francisco ZURBARÁN, pintor extremeño nacido en Fuente de Cantos. Tuvo sus mejores

clientes en los conventos sevillanos y extremeños. Pertenece a la misma generación que

Velázquez, con quien mantuvo amistosas relaciones. A pesar de haber trabajado en la Corte,

pintando temas de batallas y mitologías (El socorro de Cádiz) sin embargo su horizonte

parece que se imita con gusto a los temas monacales. Queda así Zurbarán como un cantor de

la religiosidad más severa, apoyándose en el uso del blanco y prescindiendo de los fondos

arquitectónicos.

Autor de largas series de lienzos monásticos en los que la luz juega un papel decisivo;

es un tenebrismo peculiar en el que las figuras irradian ellas mismas una vivísima

iluminación. Buenos ejemplos son La aparición de San Pedro apóstol al padre Nolasco, San

Hugo en el refectorio de los cartujos. En esta última, San Hugo y su paje irrumpen en la

estancia donde se hallan los frailes de la orden cartujana, que acaban de despertarse tras

dormir durante días. La paleta de blancos y grises predomina en el lienzo.

Un género que también cultivó con lograda perfección es el de los bodegones, en los

que sabe imponer una sobria ordenación y logra una inimitable inmaterialidad a base de la luz

blanca.

Bartolomé Esteban MURILLO. Pintor sevillano, gozó en vida de una gran popularidad

en toda Europa, sobre todo en el siglo XVIII, cuando su pintura, llena de gracia y delicadeza,

coincide con el gusto del momento.

En su juventud se inició en la técnica tenebrista; a esta época pertenecen obras que

reflejan el ambiente de golfillos y mendigos de los bajos barrios sevillanos (Muchachos

comiendo uva y melón).

A través de la delicadeza y la gracia de las composiciones, Murillo supo acercar la

religión a la vida cotidiana. Obra suya muy divulgada es La sagrada familia del pajarito de

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 14 de 47

amplio éxito popular. En ésta y otras ofrece una pintura llena de ternura, intimidad y

misticismo que culmina en sus Vírgenes y niños como El Buen Pastor.

Valdés Leal es otro sevillano alejado de la Corte y ocupado en satisfacer a una clientela

ávida de pintura religiosa. Su estilo queda definido en la serie de terribles pinturas del

hospital de la Caridad (ln ictu oculi, Finis gloriae mundi), llenas de melodramática

teatralidad y con una severa y clara intención moralizante.

c) Escuela madrileña: Diego de Silva y VELÁZQUEZ

Pintor de origen sevillano. A los once años ingresó en el taller de Pacheco, con cuya hija

contraería matrimonio años más tarde, y de él aprendió el arte de la pintura.

En las obras de su etapa sevillana muestra una evidente devoción por el tenebrismo.

Al lado de alguna obra religiosa, la adoración de los Magos, predominan los temas realistas,

de escenas de la vida cotidiana, como el aguador de Sevilla o la vieja friendo huevos. En el

aguador, interpretado como una alegoría de las tres edades del hombre en los tres personajes

representados, ensaya una composición en círculos con las tres cabezas, al tiempo que destaca

en el primer plano el gran cántaro iluminado, recursos que repite en la vieja friendo huevos,

obras ambas que le señalan como un artista poseedor de grandes recursos pictóricos y de una

notable técnica lumínica.

Consiguió trasladarse a la Corte, ser nombrado pintor de cámara regio y gozar del

favor del omnipotente conde duque de Olivares y de la amistad del monarca Felipe IV.

Durante esta época su tiempo y su paleta se ocupan fundamentalmente en retratos y temas

mitológicos, habiéndole espoleado en su dedicación a estos últimos la visita de RUBENS.

Parece que el gran pintor de Amberes le aconsejó que visitara Italia, viaje que

VELÁZQUEZ pudo realizar con la ayuda de una bolsa real. La estancia le llevará al abandono

del tenebrismo, al tiempo que le hace concebir nuevas preocupaciones por el color, el

desnudo y la perspectiva aérea. Obra compuesta en ese tiempo es La fragua de Vulcano,

tema mitológico representado con elementos estrictamente humanos y con una leve ironía.

A su regreso de Italia se afianza como el gran retratista de la Corte: retratos ecuestres

del príncipe Baltasar-Carlos, del conde duque de Olivares y la larga serie dedicada al rey

Felipe IV, a quien retrata desde su juventud hasta la edad crepuscular con una mirada

infinitamente melancólica. En este género, VELÁZQUEZ se distancia de la sensibilidad de otras

escuelas europeas, aunque sea perceptible el influjo de RUBENS, omitiendo todo recurso

escenográfico, salvo los fondos serranos y la hondura psicológica de la expresión del

retratado.

Pero también es el genial retratista de tipos tan curiosos y variados como los de la serie

de los bufones (El niño de Vallecas, El bufón calabacillas, entre otros) a los que trata de un

modo casi redentor.

Obra cumbre de este período es el cuadro de La rendición de Breda (Las lanzas), en el

cual más allá de las efigies de los caudillos, que firman la paz entre católicos y protestantes, se

despliega un paisaje luminoso y brumoso sobre el campo de combate, donde se representa la

rendición de la ciudad de Breda a los tercios españoles.

Velázquez realizó un segundo viaje a Italia con el encargo de hacer acopio de cuadros

para las galerías reales españolas. Durante su estancia en aquel país pintó el retrato del papa

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 15 de 47

Inocencio X. Su calidad de retratista es paralela a sus dotes extraordinarias para el paisaje.

Dos pequeños lienzos, paisajes de villa Médicis, captan la vibración lumínica mediante

pequeños toques luminosos. Se anticipa aquí en más de doscientos años a la técnica del

impresionismo, hasta el punto de parecer dos “monets” del siglo XVII.

El retorno a la Corte le dará la posibilidad de pintar sus obras más importantes: La

Venus del espejo, Las Meninas y Las Hilanderas. Tres obras que se han convertido en

referentes del arte mundial.

En su famosa Venus del espejo, única obra del pintor en la que aparece una mujer

desnuda, coloca a una mujer de belleza palpable, de carne y hueso, resaltando aun más la

carnación gracias al contraste con el paño azul y blanco, o el cortinaje rojo que da gran carga

erótica al asunto. Da la sensación de que el artista ha sorprendido a Venus mientras Cupido,

resignado, sostiene el espejo en el que se refleja el rostro de la belleza, aunque lo que

deberíamos ver sería el cuerpo de la diosa. En cuanto a la técnica, cabe destacar cómo el

pintor utiliza una pincelada suelta, que produce la sensación de que entre las figuras circula

aire, el famoso aire velazqueño.

PREGUNTAS PAEG:

La arquitectura barroca. Bernini y Borromini. El palacio del poder: Versalles.

La arquitectura barroca española: de la plaza mayor al palacio borbónico.

La escultura barroca: Bernini.

La imaginería española.

La pintura barroca: italiana Caravaggio, flamenca Rubens y holandesa

Rembrandt.

La pintura barroca española: Ribera, Zurbarán, Murillo.

La pintura barroca española: Velázquez.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 16 de 47

DIAPOSITIVAS PAEG ARTE BARROCO

1. BALDAQUINO DE SAN PEDRO (Bernini, 1624-33) Primer encargo de Urbano VIII a Bernini para llenar el espacio vacío del crucero de la basílica

de San Pedro. Es realizado con el bronce expoliado del Panteón de Agripa, lo que le valió la

frase “lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini” en alusión a la familia del Papa.

Se trata de un gran palio (toldo procesional), sustentado por cuatro

columnas salomónicas, de fustes con decoración vegetal y capiteles

corintios, sobre cuatro podios de mármol. El dosel formado por

cuatro gigantes volutas (diseñadas por Borromini), se remata con

el globo terrestre y la cruz, símbolos del triunfo universal de Cristo.

Su estructura transparente no rompe la visión, pero sí que el

movimiento de sus formas y su decoración que alterna dorados y

ocres imprimen al lugar un bello dinamismo.

El baldaquino simboliza el lugar, cobijando la tumba de San Pedro,

pero también enfatizando la figura del Papa, cuyos símbolos

familiares (las abejas y el sol) aparecen numerosas veces en la

parte superior. Las columnas similares a las del Templo de Salomón, simbolizan el lugar como

la nueva Jerusalén, triunfante sobre el protestantismo.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco italiano del siglo

XVII), Título/Obra (Baldaquino de San Pedro), Autor (Gian Lorenzo Bernini), Situación (San

Pedro del Vaticano, Italia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad

Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica de

Bernini y Borromini con la más clásica de Maderno, también en Italia, o Mansart en Francia),

Influencia obra-época (el papado y su poder en la Edad Moderna y su papel como mecenas y

el uso del arte como medio de propaganda y para mostrar su grandeza).

2. PLAZA DE SAN PEDRO DEL VATICANO, PLANTA Y COLUMNATA (Bernini,

1656-1657) Una vez acabada la basílica de San Pedro se debe urbanizar el espacio exterior. La idea

Contrarreformista es la de conmover al visitante, y por tanto esta Plaza es la estrella de todas

las construcciones barrocas vaticanas. Se trata de exaltar la importancia de la Roma Papal

como centro de la Iglesia Católica. Encargada por el papa Alejandro VII, es el final de la vía de

la Conciliazione que une Roma con el Vaticano. Su

estructura está sometida a la existencia de la basílica,

cuya cúpula de Miguel Ángel debe ser visible como lugar

más importante (cabeza de la cristiandad). Bernini

dispone una planta elíptica, rodeado por columnas

gigantes de orden toscano, que se remata con una

balaustrada y 140 figuras de santos y mártires. El pasillo

continua y se abre hasta la fachada de la basílica,

utilizada como gran escenario teatral desde donde el

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 17 de 47

pontífice hace sus apariciones públicas y especialmente la bendición Urbi et Orbi. Visualmente

la ventana puede verse desde cualquier punto. En el centro de la plaza se sitúa el obelisco de

Fontana (coronado por una cruz) allí colocado por el Papa Sixto V, y dos fuentes diseñadas por

Maderno y el propio Bernini.

Simbólicamente, las columnas son como dos brazos abiertos que acogen a los fieles, uniendo

la ciudad con la iglesia.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa

(Arquitectura del Barroco italiano del siglo XVII),

Título/Obra (Columnata de la Plaza de San Pedro del

Vaticano), Autor (Gian Lorenzo Bernini), Situación (El

Vaticano, Italia), Cronología (siglo XVII), Época

histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar con las grandes plazas

renacentistas, como la del Capitolio en Roma de Miguel Ángel, y comparar con la arquitectura

más barroca y dinámica de Bernini y Borromini con la más clásica de Maderno, también en

Italia, o Mansart en Francia), Influencia obra-época (el papado y su poder en la Edad Moderna

y su papel como mecenas y el uso del arte como medio de propaganda y para mostrar su

grandeza).

3. SAN CARLOS DE LAS CUATRO FUENTES (Borromini) Primer encargo realizado en solitario para Borromini. Los Trinitarios encargan construir su

convento e iglesia. Disponen de un pequeño e irregular solar que

hace esquina al cual hay que adaptarse, además de respetar las 4

fuentes que dan nombre al lugar. Las obras se inician por la iglesia

construida entre 1638 y 1641, la fachada se comenzará en 1665 y

se finaliza después de la muerte del autor.

La planta es un óvalo que se adapta al solar e imprimiendo una

sensación ondulante. Se levantan grandes columnas, sobre ellas

arcos de medio punto y pechinas, que sostiene una cúpula de forma

oval con inconfundibles casetones geométricos (octógonos,

hexágonos y cruces) que parece estar suspendida por la

iluminación de las pequeñas ventanas superiores.

En la fachada predomina la línea curva. Se divide en dos cuerpos, donde se combinan

diferentes tamaños de columnas. En el superior se coloca un pequeño templete y sobre él un

medallón central sostenido por ángeles. La escultura es incorporada a la fachada como un

elemento más. El conjunto se inserta a la perfección en el contexto urbano de Roma. El

resultado dio a Borromini un especial reconocimiento, recibiendo numerosos encargos de

órdenes religiosas. Su estilo fue siempre la unión de arquitectura y escultura y el predominio

de las líneas curvas.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco italiano del siglo

XVII), Título/Obra (Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes), Autor (Francesco Borromini),

Situación (Roma, Italia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad

Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica de

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 18 de 47

Bernini y Borromini con la más clásica de Maderno, también en Italia, o Mansart en Francia),

Influencia obra-época (el papado y su poder en la Edad Moderna y su papel como mecenas y

el uso del arte como medio de propaganda y para mostrar su grandeza).

4. PLAZA MAYOR DE SALAMANCA (Churriguera, 1729-1750) Proyectada por Alberto de Churriguera sobre la

antigua plaza de San Martín y basándose en el tipo

de plaza mayor barroca española cuyos mejores

ejemplos están en Madrid y Córdoba. Se trata de un

rectángulo irregular (cada lado tiene una longitud

distinta). Cada fachada está compuesta por tres

pisos, sobre arcos de medio punto, en cuyas

enjutas aparecen medallones donde se representa

a importantes personajes de la historia de España:

desde los reyes de España, famosos literatos o

conquistadores de América. En la fachada norte, destaca el edificio del Ayuntamiento

(proyectado por Andrés Quiñones, que finaliza las obras), más alto y formado por dos pisos,

rematado por una espadaña de tres campanas, esculturas alegóricas y una veleta. El conjunto

es clásico churrigueresco, una variante barroca de la arquitectura española. Destaca el color

de la piedra dorada propia de la zona. Su uso ha sido de lo más variado, originalmente para

actos públicos y mercado, pero también como plaza de toros o testigo de ajusticiamientos.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco español del

siglo XVIII), Título/Obra (Plaza Mayor de Salamanca), Autor (Alberto de Churriguera),

Situación (Salamanca, España), Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural (Barroco,

Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica

de Bernini y Borromini en Italia con la española, indicando las causas de sus evidentes

diferencias), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la

pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social y sus

consecuencias artísticas, que afectan principalmente a la arquitectura y escultura).

5. FACHADA DEL HOSPICIO DE MADRID (Pedro de Ribera, 1722) Fachada para el Hospicio de San Fernando de Madrid, que Ribera

concibe como una monumental escultura que busca integrar el

edificio en el urbanismo.

Se organiza como el retablo de una iglesia, dividido en dos cuerpos

ricamente decorado con estípites (columnas), óculos y cortinajes que

generan un movimiento ondulatorio y ascendente hacia la figura de

San Fernando, situada en la hornacina central superior.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del

Barroco español del siglo XVIII), Título/Obra (Antiguo Hospicio de

Madrid), Autor (Pedro de Ribera), Situación (Madrid, España),

Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad

Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica de

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 19 de 47

Bernini y Borromini en Italia con la española, indicando las causas de sus evidentes

diferencias), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la

pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social y sus

consecuencias artísticas, que afectan principalmente a la arquitectura y escultura).

6. TRANSPARENTE DE LA CATEDRAL DE TOLEDO (Narciso Tomé, 1729-

1732) Conjunto escultórico situado en la girola de la Catedral de Toledo,

detrás del Altar Mayor. Se abre un óculo en el techo que permite la

iluminación del sagrario (lugar donde se conserva el santo

sacramento) y de todo el conjunto. Es concebido como un retablo

cóncavo, de dos cuerpos de altura, unidos por un gran círculo

central del que nacen rayos dorados que simbolizan el sol de la

Eucaristía. Alrededor una gran corte de ángeles en contrastadas

actitudes. En el cuerpo inferior, una escultura de la Virgen con el

niño, y en el superior, la última cena.

Es un gran y expresivo conjunto dedicado al Santo Sacramento, que

aúna la escultura con la luz, y que rompe el monótono gótico del

edificio, completando más la catedral como un museo de obras de

todas las épocas.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco español del

siglo XVIII), Título/Obra (Transparente de la Catedral de Toledo), Autor (Narciso Tomé),

Situación (Toledo, España), Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad

Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica de

Bernini y Borromini en Italia con la española, indicando las causas de sus evidentes

diferencias), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la

pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social y sus

consecuencias artísticas, que afectan principalmente a la arquitectura y escultura).

7. FACHADA DEL OBRADOIRO (Casas Novoa, 1738) Fachada que cubre la portada románica de la catedral. El

objetivo era proteger el Pórtico de la Gloria, integrar el edificio

en el urbanismo de la ciudad y ser el final de la escalinata que ya

se estaba construyendo. Realiza un telón piramidal, articulado

en tres calles. Para la iluminación del Pórtico abre ventanales

que aligeran el aspecto exterior y los pisos superiores van

decreciendo hasta el remate final donde aparece la figura del

Apóstol Santiago.

La fachada es dinámica gracias a su juego de luces y de sombras,

como un gran decorado teatral, y que se ha convertido en la

imagen de la ciudad de Santiago de Compostela, que renueva

durante la época barroca su urbanismo medieval.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 20 de 47

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco español del

siglo XVIII), Título/Obra (Fachada del Obradoiro), Autor (Fernando de Casas Novoa),

Situación (Santiago de Compostela, España), Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural

(Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y

dinámica de Bernini y Borromini en Italia con la española, indicando las causas de sus

evidentes diferencias), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente

con la pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social y

sus consecuencias artísticas, que afectan principalmente a la arquitectura y escultura).

8. FACHADA DEL PALACIO REAL DE MADRID (Juvara y Sachetti, 1736-

1764) Obra más importante del barroco palaciego español, encargada por Felipe V tras el incendio

del antiguo alcázar de los Austrias. El rey encarga el palacio al mejor arquitecto italiano del

momento Juvara, y que a su muerte en 1736 fue sustituido por su discípulo Sacchetti.

Se trata del mejor ejemplo de arquitectura

palaciega borbónica, de planta rectangular en

torno a un patio central y enmarcada por

torreones que no resaltan en altura.

La fachada principal se inicia con un zócalo

almohadillado, sobre él, se elevan dos cuerpos

monumentales en el que dominan pilastras

dóricas de orden gigante, y columnas de capitel

compuesto en los lados. Entre ellas se disponen

balcones coronados por frontones curvos y

triangulares, y sobre ellos, ventanas. Está rematada por una balaustrada con jarrones.

Destacan el reloj central y la decoración como escudos de armas. Se trata de una gran

construcción, en la línea más clásica del barroco y que sirve como gran estandarte

propagandístico de la nueva dinastía de reyes españoles, los Borbones.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Arquitectura del Barroco español del

siglo XVIII), Título/Obra (Palacio Real de Madrid), Autor (Juan Bautista Sacchetti), Situación

(Madrid, España), Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar con la arquitectura más barroca y dinámica de Bernini y

Borromini en Italia con la española y con el Palacio de Versalles de Mansart en Francia),

Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la pérdida de su

hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social y sus consecuencias

artísticas, que afectan principalmente a la arquitectura y escultura).

9. APOLO Y DAFNE (Bernini, 1622-1625) Obra de juventud realizada para el cardenal Borghese. Representa un tema mitológico,

narrado en la Metamorfosis de Ovidio. Dafne, una ninfa, había renunciado a casarse. El dios

Apolo se había enamorado de ella, y a pesar de ser rechazado, la persiguió por el bosque.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 21 de 47

Dafne, al encontrarse acorralada, pidió ayuda a su padre, el dios del río

Peneo, que la convirtió en laurel antes de ser atrapada.

Se combina a la perfección la belleza clásica con el movimiento

barroco. La expresión de los sentimientos es grande, la ninfa grita

asustada, mientras el dios mira perplejo la transformación. Bernini

capta con genialidad ese momento fugaz en el que Dafne es mitad

mujer, mitad laurel.

La composición es de grandes diagonales que acentúan el dinamismo,

con el movimiento de los cabellos y los ropajes. El dominio técnico en

el mármol se hace patente en los distintos acabados de la piel, el

tronco o incluso las hojas, y la luz, que incide sobre la obra y pasa a

formar parte de ella.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco italiano del siglo

XVII), Título/Obra (Apolo y Dafne), Autor (Gian Lorenzo Bernini), Situación (Galería Borghese

de Roma, Italia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar con la escultura renacentista y manierista y comparar

también la escultura barroca italiana con la barroca española), Influencia obra-época (Bernini

como arquitecto y escultor casi exclusivo del Vaticano, del Papa Urbano VIII, de ahí su fama y

sus encargos y su enorme influencia en los siglos XVII y XVIII).

10. ÉXTASIS DE SANTA TERESA (Bernini, 1645-1652) Forma parte de la capilla Cornaro en la Iglesia de Santa Mª de la Victoria (Roma) dedicada a

Santa Teresa de Jesús. Se unen arquitectura, pintura y escultura, formando un escenario

teatral, completado con los palcos laterales, donde se representan a la familia Cornaro que

asiste al milagro e integra en la escena al espectador.

En el centro, una escena descrita por la propia Santa Teresa en su

obra Vida:

"Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me

parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el

corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al

sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda

abrasada en amor grande de Dios."

Sobre una nube, Santa Teresa en pleno éxtasis, con el cuerpo

desmayado y la boca entreabierta en un gemido. Frente a ella, un

ángel sonriente, se dispone a atravesar su corazón con una flecha de

fuego. Las distintas calidades contrastan en un mismo material, el mármol, y evidencian el

dominio técnico del autor.

La escena se ilumina por una ventana, oculta por elementos arquitectónicos, pero que se

materializa en rayos dorados que completan el conjunto barroco por excelencia.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco italiano del siglo

XVII), Título/Obra (Éxtasis de Santa Teresa), Autor (Gian Lorenzo Bernini), Situación (Capilla

Cornaro en la Iglesia de Santa María de la Victoria en Roma, Italia), Cronología (siglo XVII),

Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar con la

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 22 de 47

escultura renacentista y manierista y comparar también la escultura barroca italiana con la

barroca española), Influencia obra-época (Bernini como arquitecto y escultor casi exclusivo

del Vaticano, del Papa Urbano VIII, de ahí su fama y sus encargos y su enorme influencia en los

siglos XVII y XVIII).

11. CRISTO YACENTE (Gregorio Fernández, 1614) Una de las obras maestras del principal representantes de la Escuela de Valladolid del XVII.

Crea un nuevo tipo de Cristo en la imaginería, donde no aparece relacionado con la cruz, sus

verdugos, su madre u otros personajes.

Representa a Cristo al acabar de morir. En su rostro se aprecia

el sufrimiento, las heridas abiertas. El estudio anatómico es

perfecto, apreciándolo en huesos y músculos. Sólo se cubre con

un trozo de la sábana.

Con el uso de la policromía sobre la madera, se acentúa el

dramatismo, se aprecia mejor la sangre, la suciedad, los

moratones.

Gregorio Fernández crea un nuevo tipo de Cristo Yacente,

realizando una larga serie como el de San Pablo y Santa Ana en

Valladolid, el de la Encarnación o San Felipe de Neri en Madrid o

el de la Catedral de Segovia. Se situaban en el banco de los retablos y el Viernes Santo frente al

altar mayor.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco español del siglo

XVII, Escuela Castellana), Título/Obra (Cristo yacente), Autor (Gregorio Fernández), Situación

(Museo Nacional de Escultura de Valladolid, España), Cronología (siglo XVII), Época

histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar la escultura

barroca de la Escuela Castellana con la de la Escuela Andaluza, y ambas con la escultura

barroca italiana contemporánea), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España,

coincidente con la pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política,

económica y social, sus consecuencias artísticas, el papel de la Iglesia como principal cliente y

la plasmación en la escultura de las ideas de la contrarreforma).

12. CRISTO DE LA CLEMENCIA (Martínez Montañes, 1603,1606) Cristo crucificado de la sacristía de la Catedral de Sevilla. Es

representado justo antes de morir, con la cabeza inclinada, mirando al

orador, sin ningún tipo de drama, sino con la dulzura propia de la

escuela andaluza del s. XVII.

Su anatomía es modelada con perfección, con belleza clásica. No hay

signos de tortura, ni sangre. En el paño, el autor muestra su perfección

técnica, en una tela que se ondula y se mueve, contrastando ese

movimiento con el estatismo de la figura.

La figura es uno de los “cristos” más representativos de la imaginería

española, y más en concreto de su autor.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 23 de 47

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco español del siglo

XVII, Escuela Andaluza), Título/Obra (Cristo Crucificado o Cristo de la Clemencia), Autor (Juan

Martínez Montañés), Situación (Catedral de Sevilla, España), Cronología (siglo XVII), Época

histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar la escultura

barroca de la Escuela Castellana con la de la Escuela Andaluza, y ambas con la escultura

barroca italiana contemporánea), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España,

coincidente con la pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política,

económica y social, sus consecuencias artísticas, el papel de la Iglesia como principal cliente y

la plasmación en la escultura de las ideas de la contrarreforma).

13. LA INMACULADA (Alonso Cano, 1655) Figura de pequeño tamaño, encargada para el facistol del coro de la Catedral

de Granada (un atril central que se situaba en el centro del coro para colocar el

libro de cantos) La obra podía ser contemplada desde cualquier punto de vista

y por ello, Cano se esforzó en esos varios puntos de observación.

Apoyada sobre una nube de querubines, muestra a una virgen en la línea de la

imaginería andaluza, una niña de enorme dulzura. Su rostro está concentrado

lo que le proporciona más espiritualidad. Une sus manos con finura y el autor

las trabaja con delicado estudio anatómico. La policromía es muy cuidada,

demostrando que Cano conocía a la perfección las técnicas pictóricas.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco

español del siglo XVII, Escuela Andaluza), Título/Obra (Inmaculada), Autor

(Alonso Cano), Situación (Catedral de Granada, España), Cronología (siglo

XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar la

escultura barroca de la Escuela Castellana con la de la Escuela Andaluza, y ambas con la

escultura barroca italiana contemporánea), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en

España, coincidente con la pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política,

económica y social, sus consecuencias artísticas, el papel de la Iglesia como principal cliente y

la plasmación en la escultura de las ideas de la contrarreforma).

14. MAGDALENA PENITENTE (Pedro de Mena, 1664) Encargo de los jesuitas de Madrid que refleja la importancia del

arrepentimiento en el pecador. La expresión de la mujer refleja ese

sentimiento y sus pies descalzos, la penitencia, junto con una túnica de

trenzado vegetal atada con una cuerda.

Se trata de una figura de madera en tamaño real, que conectó muy bien

con el gusto del pueblo, ya que su rostro expresa dolor y comunica ese

sentimiento religioso. Al rostro, le acompañan la expresividad de las

manos, el pelo lacio, y el cuerpo que se inclina ligeramente hacia el

crucifijo de madera. La policromía es sobria, de colores oscuros que realza

la espiritualidad.

La figura es muy simple pero responde perfectamente al sentimiento

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 24 de 47

barroco español contrarreformista, expresando el arrepentimiento y la penitencia,

sacramento que es negado por los protestantes.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco español del siglo

XVII, Escuela Andaluza), Título/Obra (Magdalena Penitente), Autor (Pedro de Mena),

Situación (Museo del Prado, España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural

(Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar la escultura barroca de la Escuela

Castellana con la de la Escuela Andaluza, y ambas con la escultura barroca italiana

contemporánea), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la

pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social, sus

consecuencias artísticas, el papel de la Iglesia como principal cliente y la plasmación en la

escultura de las ideas de la contrarreforma).

15. PASO DE LA ORACIÓN DEL HUERTO (Salzillo, 1760) Paso para la procesión del Viernes Santo en Murcia, perteneciente a la Iglesia de Jesús, donde

se guardan otros pasos del autor.

La obra recoge el momento en el que Jesús se

retira al huerto de los olivos, momentos antes de

iniciarse la Pasión. Sólo le acompañaron los

apóstoles Juan, Santiago y Pedro, que quedaron

dormidos. Pedro, el más anciano, porta la espada

que pronto utilizará para defender a Jesús, su

sueño es menos profundo y en su brazo se adivina

la tensión muscular del que está alerta.

Es el momento en el Jesús reza y se le aparece un

ángel para reconfortarle. Jesús está arrodillado, hundido, y el ángel, de belleza adolescente,

con las alas aún desplegadas, acaba de posarse en el suelo. Todas las figuras forman un grupo

integrado, de gran belleza que expresan como pocas un sentimiento religioso como sólo lo

hicieron los grandes maestros del barroco.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Escultura del Barroco español del siglo

XVIII en Murcia), Título/Obra (Oración en el huerto), Autor (Francisco Salzillo), Situación

(Museo Salzillo de Murcia, España), Cronología (siglo XVIII), Época histórica/cultural

(Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar la escultura de Salzillo con la

escultura barroca de la Escuela Castellana y la de la Escuela Andaluza, y con la escultura

barroca italiana), Influencia obra-época (el Siglo de Oro cultural en España, coincidente con la

pérdida de su hegemonía en Europa y con una grave crisis política, económica y social, sus

consecuencias artísticas, el papel de la Iglesia como principal cliente y la plasmación en la

escultura de las ideas de la contrarreforma).

16. LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO (Caravaggio, 1601) Encargo para la capilla Cesari en la Iglesia de Santa Mª del Popolo (Roma), se encuentra junto

a otra obra del autor, La crucifixión de San Pedro.

El lienzo muestra la escena cuando el joven Saulo, soldado romano cazador de cristianos, es

derribado de su caballo por una poderosa luz y una voz le pregunta “Saulo, ¿por qué me

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 25 de 47

persigues?” Quedó ciego y recuperó la vista milagrosamente,

convirtiéndose en el Apóstol San Pablo.

Caravaggio representa la escena en un ambiente nocturno, sin

paisaje, el joven caído en el suelo con ojos cerrados, los brazos

abiertos como si viviera un éxtasis, el caballo y en la penumbra,

un criado. El centro queda vacío como si el autor quisiera

representar así la presencia divina.

El autor vuelve a usar todos los recursos tenebristas que

hicieron grandiosa su obra.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura

barroca italiana tenebrista), Título/Obra (La conversión de San

Pablo), Autor (Caravaggio), Situación (Capilla Cesari de la Iglesia

de Santa María del Popolo en Roma, Italia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural

(Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca

con la pintura renacentista y manierista precedentes, comparándola también con la pintura

de otras escuelas europeas y situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico

que ocupa en la evolución del pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como

expresión propagandística del Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que

lo utilizaron como manifestación de su grandeza).

17. LA MUERTE DE LA VIRGEN (Caravaggio, 1606-1606) Obra para la iglesia de Santa Maria Della Scala (Roma), representa

el momento de la muerte de la Virgen, Magdalena llora a su lado y

los apóstoles la rodean mostrando su dolor. Como modelo tomó a

una prostituta ahogada en el Tíber, que por su realismo se aprecia

en el vientre y pies hinchados. Los apóstoles son hombres

vulgares, mendigos sucios, pero desbordados por el dolor. Ese

profundo sentimiento religioso no fue captado y el cuadro fue

rechazado y retirado del altar, incomprensión que no fue una

novedad en la obra de Caravaggio.

Es un claro exponente del tenebrismo, el cuadro se estructura a

partir del rayo de luz que cruza en diagonal (una luz de sótano),

iluminando las cabezas y el cuerpo de la Virgen. Utiliza el

claroscuro y el color que resalta el vestido rojo de la Virgen

(asociado a la pobreza y la prostitución) y la cortina del fondo que acentúa la teatralidad

dramática de la escena.

El tema se desprende de toda irrealidad y se presenta como la realidad del dolor ante la

muerte. Después de ser rechazada, fue comprada por Rubens para el duque de Mantua, y la

expuso durante dos semanas en Roma, cuando su autor ya había abandonado la ciudad

acusado de asesinato.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca italiana tenebrista),

Título/Obra (La muerte de la Virgen), Autor (Caravaggio), Situación (Museo del Louvre en

París, Francia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 26 de 47

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

18. LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS (Rubens, 1624) Lienzo de gran formato (218 x 280 cm.), basado en el tema bíblico de la Adoración de los

reyes Magos, uno de los temas preferidos del autor y del que realizó varias versiones (además

de ésta, destacar la del Museo del Prado en Madrid).

Encargada por un abad y destinada para la Catedral de

Amberes, cuenta la leyenda que Rubens lo pintó en apenas una

semana, algo exagerado a pesar del estilo y pinceladas rápidas

y vaporosas del autor.

La composición destaca al niño y la Virgen con los tres Magos,

que destacan en luminosidad. El resto de personajes, incluso

San José, quedan oscurecidos en un segunda plano. Así el

autor focaliza la mirada del espectador.

La escena está enmarcada en un establo, un pequeño trozo de

cielo que imprime profundidad y en el que se ve un capitel

corintio, aludiendo a que el orden antiguo es reemplazado por

la Iglesia. Se aprecia el gusto por el color, muy cálido como el

rojo y el dorado de las armaduras (influencia de la escuela de Venecia) y el gusto de Rubens

por lo exótico, que se refleja en los camellos, la diversidad de razas de los personajes e incluso

dos soldados romanos. Formando en total un cuadro lleno de movimiento y barroquismo del

que Rubens es uno de los grandes exponentes. En el rostro de la Virgen se puede reconocer a

su primera esposa Isabel Brandt, que posó para él en numerosas ocasiones.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca flamenca), Título/Obra

(La Adoración de los Magos), Autor (Peter Paul Rubens), Situación (Museo de Bellas Artes de

Amberes, Bélgica), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

19. LAS TRES GRACIAS (Rubens, 1639) Tema mitológico sobre las tres Gracias, hijas de Zeus, diosas del encanto, la alegría y la belleza,

y que suelen acompañar a las divinidades del amor y presidir actos sociales placenteros como

banquetes o danzas.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 27 de 47

Rubens usa este tema como pretexto de mostrar desnudos

femeninos, dentro de los ideales estéticos de la época, de gran

voluminosidad. En las gracias de los laterales, retrató a sus dos

esposas, Isabel, la primera (a nuestra derecha) y Elena, la

segunda (a nuestra izquierda).

La composición es clásica, las tres gracias forman un círculo,

entrelazándose, con el pie derecho atrasado como si fuesen a

iniciar una danza. Desnudas sólo se cubren con un pequeño

velo que acentúa el erotismo. Destaca la luminosidad de la

escena, las pinceladas largas y pastosas. Toda enmarcada por

un tronco de árbol, flores, la figura de Cupido con el cuerno de

la abundancia y un paisaje idílico con animales pastando al fondo. Rubens conservó el cuadro

toda su vida. Su buena posición económica le permitía no pintar por encargo. A su muerte, sus

bienes fueron subastados y el cuadro adquirido por Felipe IV, pasando a formar parte de la

colección real, y hoy, del Museo del Prado.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca flamenca), Título/Obra

(Las Tres Gracias), Autor (Peter Paul Rubens), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

20. LA RONDA DE NOCHE (Rembrandt, 1642) Obra maestra del autor holandés de grandes dimensiones (363 x 437 cm) ya que es encargada

para decorar el Cuartel General de la Guardia Cívica de Ámsterdam. Se trata de un retrato

colectivo, representa el momento en que la Compañía se pone en marcha, dirigida por el

capitán Cocq y el teniente Van Ruytenburch, al iniciar el desfile de la Milicia con motivo de la

visita de María de Médicis a Ámsterdam en 1638.

Detrás aparecen soldados, niños corriendo, una

muchacha que resplandece y un perro que ladra,

añadidos por el pintor sin más motivo que animar

la escena.

La composición es muy compleja, aparentemente

desordenada. Presenta al grupo de forma

espontánea y libre, captado en un instante, como si

se tratase de una fotografía. Hay enorme animación,

variedad de actitudes La luz es casi tenebrista, unas

figuras son muy visibles, pero otras desaparecen en

la penumbra y sólo vemos sus cabezas creando una escena mágica. El color es rico en matices,

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 28 de 47

sin dibujo previo que diluye los contornos. Debido a un barniz aplicado para su conservación,

el cuadro se oscureció y erróneamente se ha conocido popularmente como “La Ronda de

Noche” aunque la escena es un interior a mediodía.

Rembrandt cobró 1600 florines por la obra, 100 a cada uno de los retratados y posiblemente

algo más a los dos oficiales, de ahí que ocupen un lugar preeminente. Actualmente se expone

en el Rijksmuseum (Amsterdam).

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca holandesa), Título/Obra

(Las Tres Gracias), Autor (Rembrandt), Situación (Rijksmuseum de Ámsterdam, Holanda),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca holandesa está destinada a una clientela de

comerciantes y burgueses acomodados, lo que dirige la mayor parte de la producción

pictórica).

21. EL MARTIRIO DE SAN FELIPE (José de Ribera, 1639) Representa los preparativos de la tortura de San Felipe, que tras la muerte de Jesús, marchó a

predicar entre los paganos de Frigia (actual Turquía), quienes decidieron darle muerte,

atándolo a una cruz con cuerdas. Durante años ha sido confundido con San Bartolomé pero al

no aparecer el cuchillo con el que fue desollado, atributo del santo en sus representaciones, se

consideró que se trataba de San Felipe. Además pudo ser encargado por Felipe IV y hoy se

expone en el Museo del Prado.

Destacan los violentos escorzos. El santo atado

muestra su resignación, a su lado los verdugos se

deciden a atarlo e izarlo a la cruz. A derecha e

izquierda, grupos de personas observan la escena,

algunos indiferentes como la mujer con el niño.

Destaca la monumentalidad de las figuras, sobre

todo la del santo. Los colores son oscuros

destacando el rojo de un verdugo. En la parte

superior el cielo es amplio, y las cuerdas y la cruz

guían la vista fuera del lienzo. Se trata de una obra

de madurez, abandonado casi el tenebrismo,

demostrando mayor luminosidad.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(El martirio de San Felipe), Autor (José de Ribera), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 29 de 47

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

22. EL PATIZAMBO (José de Ribera, 1642) Pintado durante su estancia en Nápoles, representa a un niño mendigo,

tullido por alguna enfermedad, donde la figura se recorta sobre el cielo,

único fondo. Posando de perfil se muestra sonriente a pesar de su

condición y miseria, que explica en el papel que lleva en la mano “da

mihi Elimosinam Propter amorem Dei” (Deme una limosna por el amor

de Dios).

En esta obra, el autor ya ha abandonado el tenebrismo inicial y

comienza el camino de su estilo propio más luminoso y representando

un tema muy frecuente en el barroco español: el gusto por lo feo, por los

personajes deformes para mostrar mejor la crudeza del realismo.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca

española), Título/Obra (El patizambo), Autor (José de Ribera), Situación (Museo del Louvre de

París, Francia), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

23. SAN HUGO EN EL REFECTORIO DE LOS CARTUJOS (Zurbarán, 1655) Este lienzo es encargado junto a otros dos más, por la cartuja de Santa María de las Cuevas,

cerca de Sevilla. Actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

La escena refleja un milagro acontecido a San Bruno,

fundador de los cartujos, y a los seis primeros monjes

de la Orden, quienes comían gracias a la generosidad

de San Hugo, obispo de Grenoble. Un domingo les

envió carne, alimento al que no estaban

acostumbrados, lo que provocó una discusión sobre

la conveniencia de practicar la abstinencia. Mientras

discutían quedaron sumidos en un profundo sueño

que duró toda la Cuaresma. El miércoles Santo, San

Hugo, que había estado ausente, fue a verlos y los

sorprendió despertándose, comprobando que no

tenían noción del tiempo transcurrido. Entonces miró a los platos y vio que la carne se

convertía en ceniza, interpretándolo como aprobación divina de la abstinencia. Dividido en

tres planos, primero el paje y San Hugo, tras ellos, los cartujos, con rostros demacrados por su

largo ayuno y en el centro su fundador San Bruno. Sobre la mesa, el autor hace un verdadero

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 30 de 47

bodegón, con panes, platos y autentica cerámica de Talavera. Para decorar la austera

habitación, un lienzo con Virgen, niño y San Juan. Destaca en la obra la sencillez compositiva,

la equilibrada luz que refleja el ambiente de la vida monástica, el blanco en el que destacó

Zurbarán aplicado en los ropajes que puede alcanzar hasta cien distintos tonos.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(San Hugo en el refectorio de los Cartujos), Autor (Francisco Zurbarán), Situación (Museo de

Bellas Artes de Sevilla, España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco,

Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la

pintura renacentista y manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras

escuelas europeas y situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que

ocupa en la evolución del pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión

propagandística del Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo

utilizaron como manifestación de su grandeza).

24. BODEGÓN (Zurbarán, 1635) Aunque comúnmente conocido como el Bodegón del Prado, su nombre es Naturaleza muerta

con jarras y tazas, además de las obras religiosas por encargos de conventos, destaca en la

producción de Zurbarán la calidad en la realización de naturalezas muertas. Se encuentra en

el Museo del Prado.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de

bodegón español, donde conjuga realismo y la

ternura de los objetos cotidianos, elevando lo más

sencillo a obra de arte.

Sobre un fondo oscuro, se recortan cuatro figuras

alineadas, autónomas, iluminadas por una luz

tenebrista. Los bodegones, sencillos y austeros del s. XVII en España, contrastan con la

opulencia de los realizados en los Países Bajos en esta época.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(Bodegón), Autor (Francisco Zurbarán), Situación (Museo del Prado, España), Cronología

(siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar

(comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y manierista

precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y situándola,

de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del pintor),

Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del Absolutismo

Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como manifestación de su

grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un encargo).

25. NIÑOS COMIENDO FRUTA (Murillo, 1650) En sus inicios, Murillo, bajo un estilo tenebrista, representó a las clases más bajas de la

sociedad sevillana. Aquí, en una de sus obras juveniles, presenta a dos niños vestidos con

harapos, comiendo uvas y melón, despreocupados por su pobre condición, tratando de un

modo afectuoso a los seres más desprotegidos de la sociedad, los niños pobres. Esta temática

era muy solicitada por los comerciantes asentados en Sevilla para decorar sus casas.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 31 de 47

Las figuras resaltan sobre un fondo oscuro. La escena es tratada con

gran naturalismo y detallismo: los niños comen despreocupados, la

fruta tratada como una naturaleza muerta, la basura bajo sus pies

sucios, e incluso moscas que se posan en el melón.

Los temas infantiles, junto con las Inmaculadas, proporcionó a

Murillo un gran prestigio en su época.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca

española), Título/Obra (Niños comiendo fruta), Autor (Bartolomé

Esteban Murillo), Situación (Pinacoteca de Munich, Alemania),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad

Moderna), Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura

barroca con la pintura renacentista y manierista precedentes, comparándola también con la

pintura de otras escuelas europeas y situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-

artístico que ocupa en la evolución del pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como

expresión propagandística del Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que

lo utilizaron como manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal

del autor y no a un encargo).

26. INMACULADA CONCEPCIÓN DE SOULT (Murillo, 1676-78) Su título verdadero es La Inmaculada Concepción de los Venerables, fue pintado para el asilo de

sacerdotes ancianos de Sevilla. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado.

La Virgen es representada como una joven, flotando sobre una

nube, y rodeada por una media luna de ángeles. Cada uno con

distinta actitud y movimiento imprimen al cuadro un sentido

teatral, dinámico. La luminosidad es importante, el fondo dorado

donde se recorta la figura de la Virgen que irradia luz y la zona de

ángeles que va cayendo en penumbra.

Murillo crea un nuevo tipo iconográfico de la Inmaculada

Concepción como reina del cielo, ligada a las normas de la

Contrarreforma, y que pretende despertar la piedad del creyente y

acercarlo a Dios.

Esta temática tenía en Murillo su mejor pintor, que supo mejor que

nadie humanizar la religiosidad católica.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(Inmaculada Concepción de Soult), Autor (Bartolomé Esteban Murillo), Situación (Museo del

Prado, España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 32 de 47

27. VIEJA FRIENDO HUEVOS (Velázquez, 1618) Obra de la etapa sevillana, en línea del tenebrismo, ilumina la escena una luz focal desde la

izquierda. En primer plano, combina una escena de género de tipos populares, la vieja y el

niño, junto al bodegón, reproduciendo utensilios de cocina y naturalezas muertas con una

impresionante calidad.

Las figuras parecen surgir de la oscuridad y el pintor

muestra un especial interés por el tratamiento psicológico

del personaje.

Realizado durante su trabajo en el taller sevillano de su

suegro Pacheco, destacan los potentes volúmenes, la

pincelada fina y los tonos color madera.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa

(Pintura barroca española), Título/Obra (Vieja friendo

huevos), Autor (Diego de Velázquez), Situación (National Gallery of Scotland, Gran Bretaña),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

28. LOS BORRACHOS O EL TRIUNFO DE BACO (Velázquez, 1628) Realizado en su primera etapa en Madrid para Felipe IV, crea por primera vez una pintura de

gran complejidad, donde se funde el tema mitológico con la pintura de género.

En el centro, destacando desnudo, el dios Baco, coronando a uno de los borrachos,

reconociendo satíricamente sus méritos. La divinidad del joven Baco, coronado con hojas de

vid, contrasta con las figuras vestidas de los campesinos borrachos, retratos populares que

contrastan con la idealización del Dios.

La pincelada se va soltando y se puede apreciar el

perfecto dominio de la perspectiva aérea en el

horizonte. En un primer plano queda restos de su

primera época, donde realiza un pequeño bodegón.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa

(Pintura barroca española), Título/Obra (Los

borrachos o El Triunfo de Baco), Autor (Diego de

Velázquez), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 33 de 47

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

29. LAS LANZAS O LA RENDICIÓN DE BREDA (Velázquez, 1634-35) Gran obra pintada para la decoración del Palacio del Buen Retiro, inspirado en la rendición de

la ciudad de Breda, encabezada por Justino de

Nassau, que capituló ante el asedio de las tropas

españolas capitaneadas por Ambrosio Spínola. Se

trata de una obra de Historia que Velázquez reduce a

una mera anécdota cuando Nassau y Spínola se

dirigen a abrazarse. Se exalta así la grandeza del

vencido, que eleva más aún la fama del vencedor,

como escribió Calderón en su obra El sitio de Breda,

“el valor del vencido es la gloria del vencedor”, por ello

las diferencias entre los dos grupos son pocas, sólo

los españoles, a la derecha se sitúan a una mayor altura y con sus lanzas levantadas.

Técnicamente la pincelada va siendo más suelta, en un primer término los detalles se

muestran con todo detallismo y se va perdiendo hasta las brumas de la lejanía. Es la máxima

expresión de la perspectiva aérea que funde la escena principal con el fondo de humos sobre

el cielo.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(La rendición de Breda), Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

30. CONDE DUQUE DE OLIVARES (Velázquez, 1634) Retrato ecuestre del valido de Felipe IV, para la decoración del

Palacio del Buen Retiro, se le representa sobre el caballo, que

demuestra su poder, ya que era algo reservado a la monarquía. El

animal se alza sobre sus patas traseras ante un precipicio, Olivares

mira al espectador, ataviado con sombrero, con la banda del estado

y el bastón de mando señalando a la batalla, que solo se muestra

como pequeñas manchas en el fondo de paisaje, que se puede

identificar con la sierra de Madrid.

La pincelada es cada vez más suelta para realizar detalles y plasmar

la perspectiva aérea.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 34 de 47

El conde-Duque fue protector de los artistas y mentor de los pintores sevillanos, entre los que

estaba Velázquez, que gracias a su apoyo se convirtió en pintor del rey Felipe IV, lo que le dio

su gran fama.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(El Conde-Duque Olivares), Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

31. EL NIÑO DE VALLECAS (Velázquez, 1636) Es un retrato de Francisco Lezcano, apodado el Vizcaíno, uno de los bufones del príncipe

Baltasar Carlos, y que erróneamente es conocido como el Niño de Vallecas.

Lezcano es representado en un abrigo rocoso, sobre un fondo

oscuro y con paisaje. Su postura muestra su enanismo y las

deformidades físicas de sus extremidades; la pierna derecha se

descuelga sin vida, la izquierda se dobla en un violento escorzo. Su

cabeza de gran tamaño se inclina ligeramente. Viste ropas

desaliñadas y sujeta entre sus manos un juego de naipes.

La luz ilumina principalmente su rostro, en línea del gusto Barroco

de representar personajes deformes o míseros, Velázquez lo trata

con la mayor dignidad posible, sereno y equilibrado. El bufón le

permite a Velázquez acercarse al realismo tan apreciado en el

Barroco, pero tratado con ternura.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(El niño de Vallecas), Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del Prado, España),

Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

32. PAISAJE DE LA VILLA MÉDICIS (Velázquez, 1629-30) Durante su segundo viaje a Italia, Velázquez pinta dos lienzos sobre un paisaje, la Villa

Médicis, en el que solo aparece algún personaje anónimo.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 35 de 47

Lo más destacable de la obra es la soltura de su pincelada, el modo de captar el ambiente

exterior por medio de la luz y las sombras de los árboles. Técnicamente abandona el detalle y

forma el cuadro con pequeños toques de pincel.

Pintar paisajes no era un práctica habitual en la pintura barroca

española, centrada en temas religiosos o retratos, por ello, que

esta obra unido al tratamiento de la pincelada, sea un anuncio

del Impresionismo del s. XIX.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura

barroca española), Título/Obra (Paisaje de la Villa Médicis),

Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del Prado,

España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural

(Barroco, Edad Moderna), Relacionar/comparar (comparar

brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

33. LAS MENINAS (Velázquez, 1656) Gran obra de Velázquez que en la colección real era conocido como La Familia. En 1843, fue

rebautizado como Las Meninas, ya que menina era el nombre que recibían las doncellas de

honor, que en este caso acompañan a la infanta Margarita.

En el grupo del primer plano, destaca la figura central de

la Infanta Margarita, hija de los reyes, acompañada por

sus tres meninas. A la derecha, una enana y un enano que

molesta al perro. Detrás de ellos, en la penumbra, un

guardadamas, y a la izquierda, el propio pintor. Al fondo,

descorriendo las cortina, José Nieto, el aposentador de la

corte como punto de fuga, y a la izquierda, en el espejo, la

imagen de los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria. Todo

el vasto espacio es tratado con una perspectiva aérea

perfecta, con zonas más iluminadas y otras en penumbra.

La pincelada es larga y fluida, y el color y matices de gran

riqueza. El cuadro fue muy apreciado por Felipe IV, quien

con frecuencia visitaba a Velázquez en su trabajo. La cruz que luce el pintor sobre su pecho

como caballero de la Orden de Santiago fue añadida después de su muerte por orden del rey.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(La Familia de Felipe IV o Las Meninas), Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del

Prado, España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 36 de 47

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza).

34. LAS HILANDERAS O LA FÁBULA DE ARACNE (Velázquez, 1657) Una de sus últimas obras fue una magistral composición que juega con el recurso barroco de

insertar un tema dentro de otro en la misma escena.

Conocida también como la fábula de Aracne por tratar este tema mitológico en el que Aracne,

una hábil tejedora desafió a los dioses. Atenea, inventora de la rueca y disfrazada de vieja,

intentó disuadirla y se enzarzaron en una competición a tejer el tapiz más hermoso. Aracne

plasmó el rapto de Europa en su tapiz, momento de debilidad del padre de Atenea. Ante la

ofensa del tema y la belleza del tapiz, Atenea castigó a Aracne a tejer infinitamente

convirtiéndola en una araña.

En un primer plano, hay una escena cotidiana

de género de un taller textil con mujeres

tejiendo lana, con ruecas y tornos de hilar, que

oculta la escena mitológica. De espaldas y de

blanco, Aracne, y detrás de la rueca, Atenea,

vieja que muestra su oculta juventud en su

pierna adolescente desnuda. En una segunda

escena, tres mujeres observan el tapiz tejido

por Aracne que representa el Rapto de Europa

(homenaje a la obra de Rubens), cuando Zeus,

disfrazado de toro blanco sedujo a la joven. Una de ellas, observa a las hilanderas

estableciendo la unión entre las dos escenas. Usa a la perfección la perspectiva aérea y los

distintos planos lumínicos dan profundidad y corporeidad a las formas.

No olvides hablar de: Estilo (Arte Barroco), Etapa (Pintura barroca española), Título/Obra

(Las hilanderas o La fábula de Aracne), Autor (Diego de Velázquez), Situación (Museo del

Prado, España), Cronología (siglo XVII), Época histórica/cultural (Barroco, Edad Moderna),

Relacionar/comparar (comparar brevemente la pintura barroca con la pintura renacentista y

manierista precedentes, comparándola también con la pintura de otras escuelas europeas y

situándola, de forma razonada, en el lugar cronológico-artístico que ocupa en la evolución del

pintor), Influencia obra-época (la pintura barroca como expresión propagandística del

Absolutismo Monárquico y la Iglesia de la Contrarreforma, que lo utilizaron como

manifestación de su grandeza, en este caso se trata de una obra personal del autor y no a un

encargo).

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 37 de 47

VOCABULARIO PAEG ARTE BARROCO

BALDAQUINO: Dosel sobre pies derechos que cubre una tumba o altar con sentido

conmemorativo. El tipo más común es el que descansa sobre cuatro columnas, protegiendo un

altar aislado. El baldaquino más conocido es el de San Pedro, realizado por Bernini en 1624,

por encargo del papa Urbano VIII, utilizando el bronce expoliado del Panteón romano, para

cubrir la tumba de San Pedro dentro de la basílica del Vaticano.

CARNACIÓN: Tratamiento pictórico de las carnes en la representaciones humanas

escultóricas hechas en madera. Muy utilizado en la imaginería española barroca de los s. XVII-

XVIII para dar a las figuras un aspecto más realista. Se realizaba en las partes del cuerpo no

ocultas por vestiduras, donde se aplicaba una capa de yeso sobre la talla de madera y después

se le aplicaba el color. Ejemplos se pueden encontrar en toda la obra escultórica de la España

barroca como las obras de Gregorio Fernández en Castilla como los Cristos yacentes o Ecce

Homo, las obras de Martínez Montañés en Andalucía como el Cristo de la Clemencia, o las de

Salzillo en Murcia como La oración en el huerto.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 38 de 47

CHURRIGUERESCO: Relativo al Barroco español en arquitectura, más en concreto a la

desarrollada a partir del s. XVIII, conectado con el Rococó europeo. Recibe su nombre de los

hermanos Churriguera (Alberto y José) el primero levantó la Plaza Mayor de Salamanca

(1729-1750) e inspiraron un estilo movido, fastuoso y de abundante decoración que abundó

en España e Hispanoamérica. Otras obras importantes del momento son la Fachada del

Hospicio (Madrid) de Pedro de Ribera.

ESTOFADO: Técnica utilizada en las tallas de madera que requiere una base de oro sobre la

que luego se pinta y seguidamente se raspa, para que salgan a la luz junto al color irisaciones

brillantes y luminosas de oro. Recurso muy utilizado por la imaginería o escultura barroca

española (s. XVII-XVIII) como las Inmaculadas de Gregorio Fernández en Castilla o la

Inmaculada de la Catedral de Sevilla de Martínez Montañés.

SERPENTINATA: En forma de serpentina, composición en forma de giro violento sobre sí

mismo, muy habitual en el manierismo (2ª mitad s. XVI) como en El rapto de las Sabinas de

Juan de Bolonia, o durante el barroco (s. XVII) en El rapto de Proserpina de Bernini.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 39 de 47

TENEBRISMO: Técnica pictórica propia del barroco (s. XVII) que usa el claroscuro, utilizando

grandes contrastes acusados de luz y de sombra, de modo que las partes iluminadas se

destacan violentamente sobre las que no lo están. El principal representante del tenebrismo

fue Caravaggio siendo buenos ejemplos de ello sus obras como La conversión de San Pablo, La

vocación de San Mateo o La dormición de la Virgen. También otros autores españoles

trabajaron el tenebrismo como Ribera o Velázquez en sus primeros trabajos en Sevilla en

cuadros como El aguador de Sevilla o La vieja friendo huevos.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 40 de 47

ESQUEMA ARTE BARROCO

1. INTRODUCCIÓN

Concepto y tipos:

o Finales del XVI y siglo XVII. Reforma protestante y Contrarreforma católica.

o Varios Barrocos:

Barroco católico.

Clasicismo francés.

Barroco protestante.

2. ARQUITECTURA BARROCA a) Elementos del lenguaje arquitectónico:

Volumen en movimiento: uso de la línea curva y quebrada; juegos de escala, perdida

de la proporcionalidad clásica; juegos de luz y color; plantas semicirculares, ovales o

elípticas

Materiales: piedra y ladrillo; mármoles decorativos. Función constructiva y

decorativa.

La escultura y la pintura se funden con la arquitectura.

Nuevas formas para templos (fachada, cúpula y altar), palacios y villas.

Urbanismo: integración de la arquitectura en el ambiente.

b) Italia

Bernini (arquitecto, escultor, decorador y escenógrafo):

o El Baldaquino de San Pedro.

o Plaza de San Pedro y el Baldaquino.

o San Andrés del Quirinal.

o Palacio Barberini.

Borromini

o San Carlos de las Cuatro Fuentes.

c) España

Fachada Hospicio San Fernando (Pedro Ribera).

Fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago (Casas y Novoa).

Transparente de la Catedral de Toledo (Narciso Tomé).

Palacio Real de Madrid (Juvara y Sachetti).

d) El urbanismo. Modelos:

Francia- Paris: Palacio de Versalles (palacio y jardín).

Roma y la escenografía.

o Plaza de San Pedro del Vaticano de Bernini.

o Fachada de San Pedro de Maderna.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 41 de 47

España: ciudad-convento con plaza mayor. Plaza Mayor de Madrid y de Salamanca.

3. LA ESCULTURA BARROCA a) Características generales:

Deseo del movimiento, captar el moviendo: se buscan composiciones abiertas; juegos

de contrastes; escenas en espirales y diagonales; escenografía.

Naturalismo: búsqueda del sentimiento.

Multiplicación de puntos de vista; perspectiva; mezcla de materiales.

Integración de la escultura en la arquitectura.

Materiales variados: piedra para el exterior. Interior: mármoles coloreados, madera,

bronces, estucos; oro, plata, marfil; telas, etc.

b) La escultura Romana:

Bernini

o Apolo y Dafne.

o El Éxtasis de Santa Teresa.

c) España: los escultores imagineros

Foco castellano:

o Gregorio Fernández: El Cristo yacente.

Foco andaluz:

o Martínez Montañés: Cristo crucificado.

o Alonso Cano: La Inmaculada Concepción.

o Pedro de Mena: La Magdalena penitente.

Foco murciano:

o Salzillo: La oración en el Huerto.

4. LA PINTURA a) Características generales

Pintura naturalista. Gusto por el realismo.

Temas: religioso, mitología, retrato, paisajes, bodegones.

Cambios formales:

o Predominio del color sobre el dibujo.

o Profundidad: simulaciones de espacios, fuertes contrastes, escorzos, etc.

o Hegemonía de la luz.

o Gran complejidad compositiva, ruptura con la simetría.

o Soporte: lienzo y cobre. Técnica: óleo y el fresco.

b) Temática

Paisaje.

Retrato.

La pintura de género (escenas cotidianas).

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 42 de 47

Bodegón.

Temas religiosos y mitológicos.

c) Escuela italiana

Caravaggio: ruptura con el clasicismo; innovación, espontaneidad, naturalismo.

o La Conversión de San Pablo (tenebrismo).

o La muerte de la Virgen.

Carraci: clasicismo.

d) Flandes (católica)

Rubens: junto con su taller trata todos los géneros.

o Características: fuerza del color y del movimiento; composiciones centradas

en desarrollar una idea central.

o El Descendimiento de la Cruz.

o Las Tres Gracias.

e) Holanda (protestante)

Rembrant: junto con su taller trata todos los géneros.

o Características: Realismo. Trabajo de la luz y el color.

o La ronda de noche.

o Autorretrato al caballete.

f) España:

Características comunes:

o Predominio de la temática religiosa.

o Realismo, luz y color.

o Intensidad y concentración, emotividad.

José Ribera (el spagnoleto): Martirio de San Felipe.

Zurbarán: Bodegón de cacharros.

Murillo: delicadeza, gracia, suavidad.

o Inmaculada de Soult.

Valdés Leal

o Finis Gloriae Mundi.

Velázquez:

o Rasgos particulares: el perfeccionismo; naturalismo; variedad temática; uso

de la luz.

o Retrato del Conde-Duque de Olivares.

o La Rendición de Breda.

o La fragua de Vulcano.

o Las Meninas.

o Las Hilanderas.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 43 de 47

ACTIVIDADES

1. Desarrolla el tema: La arquitectura barroca en Italia y Francia.

Sitúa en su contexto histórico-cultural el desarrollo de la arquitectura italiana y

francesa del siglo XVII.

Comenta la contraposición entre la arquitectura de Bernini y Borromini en sus

construcciones más sobresalientes.

Analiza los presupuestos y los resultados de la arquitectura clasicista francesa en el

palacio de Versalles, y las aportaciones de cada uno de los tres artistas que más

contribuyeron a su realización.

2. Análisis de texto:

“En 1642 Borromini también inició lo que suele considerarse su obra maestra, la

iglesia de Sant’Ivo en la vieja Universidad de Roma, la Sapienza. Aquí la situación exigía

una estructura centralizada al fondo del patio existente. Sin embargo, Borromini no se

conformó con adoptar uno de los esquemas tradicionales, como el octógono o la cruz

griega, sino que creó uno de los organismos más originales de toda la historia de la

arquitectura. La iglesia de Sant’Ivo hace recordar sus orgullosas palabras: «Non mi sarei

posto a questa professione col fine di essere solo copista» (‘no me he dedicado a esta

profesión con el fin de ser solamente un copista’). La planta de Sant’lvo se desarrolla en

torno a un hexágono y muestra alternación de ábsides y nichos de fondo convexo. La

compleja forma resultante está unificada por una articulación continua de pared y un

entablamento que la ciñe. Los seis ángulos del hexágono son de primordial importancia

estructural con sus pilastras dobles, mientras los ábsides y los nichos solo tienen una. Y, de

hecho, por encima de esos ángulos ascienden nervaduras verticales que «sostienen» el

anillo de la linterna, mientras las otras nervaduras solo forman grandes armazones en

torno a las ventanas de la cúpula. De ese modo, se vuelve a encontrar el principio de

diferenciación y transformación dentro de una totalidad integrada. Pero la creación

«fundamental» de Sant’lvo es la idea de conseguir continuidad vertical reproduciendo sin

interrupción en la cúpula la compleja forma de la planta. Por tanto, la cúpula de Sant’lvo

pierde el carácter tradicional de «cubierta estática» pareciendo que experimenta un

constante proceso de expansión y contracción que gradualmente va atenuándose hasta el

anillo de la linterna. El interior de la linterna tiene lados convexos, y las transformaciones

verticales introducidas en San Carlino han venido a participar de una forma continua.

Sant’lvo es uno de los espacios totales más unitarios en la historia de la arquitectura a

pesar de su forma rica y nueva.” Norberg-Schulz, CH.: Arquitectura barroca. Aguilar.

Madrid, 1989, p. 122.

Señala las ideas principales del texto y sintetízalas.

Explica las características esenciales de la obra de Borromini y cita las obras que

conozcas de este arquitecto

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 44 de 47

¿Qué otro arquitecto barroco italiano comparte protagonismo con Borromini?

Explica las diferencias entre ambos.

Comenta brevemente el contexto histórico y cultural en el que surgió y se desarrolló

la arquitectura barroca italiana.

3. Análisis y comentario de un esquema arquitectónico:

¿Qué edificio representa el dibujo? Clasifica la planta por su forma e indica su

función.

Identifica los elementos sustentantes y sustentados que se aprecian en el dibujo.

Explica las características de la arquitectura de su autor y cita los edificios que

conozcas de él.

Análisis de texto.

“La planta más frecuente en las iglesias madrileñas es la de salón de eje

longitudinal, muy corto respecto al ancho de la nave. Sus características están

determinadas por el empleo de materiales y técnicas que favorecieron un tipo que se

adaptaba perfectamente a las necesidades del culto y al gusto de la época. Su origen es

producto de la evolución del tipo de planta más frecuente entonces en Europa, que tiene

precedentes en la arquitectura gótica española: iglesia de una sola nave con capillas

laterales entre los contrafuertes interiores. Con la iglesia del Gesú de Roma este tipo de

planta pasó a ser el de mayor aceptación hasta el siglo XIX. Pero en Madrid, en donde son

muy poco frecuentes las iglesias con capillas laterales profundas y comunicadas entre sí,

formando una planta de tres naves, tenemos que tener en cuenta la influencia decisiva de

las iglesias de carmelitas, de una sola nave, con retablos colocados en hornacinas en los

dos muros laterales de la misma. Estas iglesias, que también proporcionaron el tipo de

fachada más característico de lo madrileño, son estrechas y profundas y carecen de

cúpulas, y las madrileñas en cambio, al emplear muros estrechos y cúpulas encamonadas,

amplificaron el espacio de la nave, logrando salones más amplios, anchos y de mayor

articulación. Una sola excepción se cuenta en Madrid; la de la iglesia del Carmen de

proporciones estrechas, más larga que ancha, debida a la exigüidad de su solar.”

Bonet Correa, A.: Iglesias madrileñas del siglo XVII. Madrid, 1961.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 45 de 47

Señala las ideas principales del texto y sintetízalas.

Explica los rasgos generales de la arquitectura barroca en España, sus principales

tendencias y su evolución.

Comenta el contexto histórico y cultural en el que se enmarca.

4. Desarrolla el tema: La escultura barroca en Italia: Bernini.

Sitúa cronológicamente al autor y explica el contexto histórico-cultural en que se

mueve.

Define los rasgos que caracterizan su obra.

Explica la evolución que se aprecia en su producción artística y cita las obras más

destacadas de cada etapa.

5. Análisis y comentario de una obra escultórica.

David. Bernini (Galería Borghese, Roma)

Clasifica la obra: estilo, época y autor.

Analiza formalmente la imagen y señala sus rasgos más destacados: tipo, material,

técnica, proporciones, tratamiento de la anatomía y de las superficies, luz, utilización

de las tres dimensiones, grado de realismo, expresión corporal y facial, peso y

movimiento.

Comenta la evolución artística de este escultor: etapas y obras más representativas

de cada una.

Explica los aspectos más destacables del ambiente cultural que enmarcan la

producción artística del período en que vivió este autor.

Establece una comparación de esta representación de David con la realizada por

Miguel Ángel en el siglo anterior.

6. Realiza una redacción sobre el tema “La gran época de la imaginería española”

(marco cronológico, contexto histórico-cultural, rasgos generales de las distintas

escuelas y autores, evolución y obras destacadas).

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 46 de 47

7. Analiza y comenta la obra: La Piedad (Museo Nacional de Escultura, Valladolid).

Gregorio Fernández.

8. Define los rasgos característicos de la obra de Martínez Montañés y su contribución

a la imaginería barroca, y cita sus obras más destacadas.

9. Define los rasgos característicos de la obra de Caravaggio y los Carracci, señala sus

aportaciones a la arquitectura barroca y cita sus obras más destacadas.

10. Define los rasgos característicos de la obra de Rubens, señala sus aportaciones a la

pintura barroca y cita sus obras más destacadas.

11. Analiza y comenta la obra: La ronda de noche. Rembrandt.

ARTE BARROCO HISTORIA DEL ARTE

Página 47 de 47

12. Realiza una redacción sobre el tema “La pintura barroca española” (marco

cronológico, contexto histórico-cultural, principales pintores, señalando sus

peculiaridades, evolución y obras destacadas).

13. Análisis y comentario de una obra pictórica.

La fragua de Vulcano. Velázquez (Museo del Prado, Madrid)

Clasifica la obra: estilo, época y autor.

Señala sus rasgos característicos: proporciones de las figuras y tratamiento de la

anatomía; tratamiento de las superficies (calidades y texturas), grado de realismo o

de esquematización; peso, movimiento, composición; forma de articular el conjunto;

relación línea/ color; Valores cromáticos y relación luz / color, y recursos usados

para representar el espacio.

Describe los rasgos estilísticos más destacados de la obra de este pintor y su

evolución, y cita sus obras más importantes.

Explica la relación de esta obra —por la temática representada y el tratamiento y

disposición de las figuras— con la pintura italiana de su época y el arte del

Renacimiento.

Comenta los elementos del contexto histórico y cultural en los que se enmarca su

producción artística.